domingo, 27 de noviembre de 2016

La maja desnuda y La maja vestida - Francisco de Goya

La maja desnuda, Francisco de Goya, Museo del Prado, Antes de 1800, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
Antes de 1800
Óleo sobre lienzo
98 x 191 cm.
La maja vestida, Francisco de Goya, Museo del Prado, 1800 - 1808, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1800 - 1808
Óleo sobre lienzo
95 x 190 cm.
Entre los lienzos más divulgados del artista figuran las dos majas, acerca de cuyo modelo se han formulado diversas especulaciones. Es inconsistente la suposición de que sean retratos de la Duquesa de Alba, basada en el hecho del enamoramiento del pintor durante su estancia en la propiedad que aquélla poseía en Sanlucar de Barrameda. Aparecen documentados, con el titulo de “Gitanas”, en el catálogo de la colección de Godoy, y es el retrato de Pepita Tudó su probable amante, las obras se guardarían en forma de díptico de modo que la vestida tapase a la desnuda y, al levantarse, mostrara la versión sin velos.

Crucifixión - Matthias Grünewald

Crucifixión, Matthias Grünewald, Museo de Arte de Basilea, Hacia 1515, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte de Basilea
Hacia 1515
Técnica mixta sobre madera
74,9 x 54,4 cm.
Aparecen las Marías y un soldado cubierto con armadura al pie de la cruz que se recorta sobre un cielo ennegrecido por sobrenatural eclipse, bajo el cual el paisaje de llanura cobra un aspecto de total irrealidad. La feroz expresividad del artista produce un Crucificado de aspecto deforme, patizambo, de brazos extremadamente largos y manos crispadas por la perforación de que han sido objeto. Su cuerpo está cubierto de manchas de sangre y la cabeza cuelga yerta sobre el hombro derecho. Los ropajes de las figuras que asisten al martirio denotan en Grünewald un gusto por los ritmos geométricos.

domingo, 20 de noviembre de 2016

El 3 de mayo en Madrid o ''Los fusilamientos'' - Francisco de Goya

El 3 de mayo en Madrid o Los fusilamientos, Francisco de Goya, Museo del Prado, 1814, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1814
Óleo sobre lienzo
268 x 347 cm.
El acontecimiento plasmado en el cuadro ocurrió en 1808. Napoleón había invadido España y la casa real tenía que seguir sus órdenes. El 2 de mayo de 1808, una parte del pueblo de Madrid intenta evitar la salida del infante Don Francisco de Paula hacia Francia ordenada por los franceses. La situación se descontroló y las tropas francesas dispararon contra los madrileños, en lo que se conoce como el levantamiento del 2 de mayo. El estallido de la Guerra de la Independencia en mayo de 1808 supone un grave conflicto interno para Goya, ya que su ideología liberal le acerca a los afrancesados y a José I, mientras que su patriotismo le atrae hacia los que están luchando contra los franceses.
En el lienzo se puede ver una visión patriótica de los hechos acaecidos el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Fue pintado años después de los acontecimientos. Goya pretende llamar la atención reflejando en el cuadro un sentido de cronista fotográfico. Con sus pinceles plasma cómo pudo ser el episodio que encendió la guerra con toda su violencia y su crueldad para manifestar su posición contraria a esos hechos y dar una lección contra la irracionalidad del ser humano, como correspondía a su espíritu ilustrado. La ejecución es totalmente violenta, con rápidas y gruesas pinceladas, así como grandes manchas, como si la propia violencia de la acción hubiera invadido al pintor.
En este óleo de estilo romántico el protagonista absoluto es el pueblo, no están representados de forma personal, es el pueblo anónimo el héroe colectivo. Éste es un concepto claramente romántico y moderno de entender la guerra y los logros nacionales, que se atribuyen al pueblo y su voluntad, y no a sus dirigentes.
El grupo de hombres de la izquierda presenta espontaneidad y desorganización; se enfrentan horrorizados a un pelotón de fusilamiento bien pertrechado, perfectamente alineado y del que se desprende una imagen de organización y eficiencia. Pero, sin embargo Goya no ha pintado el rostro de ninguno; los franceses sin rostro no son nadie, tan solo una máquina de guerra delimitada por una negra pincelada que contrasta con el otro grupo. No hay un oficial al mando, únicamente el pueblo que va a morir, el pueblo que se debe matar.
En cuanto al color, predomina una paleta de tonos oscuros: negros, grises, marrones y algún toque verde. Desaparece el dibujo, predominando la mancha. Existe un fuerte contraste con la oscuridad reinante en el fondo del cuadro, roto con el blanco de la camisa del hombre que alza las manos, la luz del farol y el rojo de la sangre que marcan dramáticamente la escena de muerte.
Goya utiliza el juego de luces y sombras para destacar el dramatismo de la situación. La única luz artificial proviene del farol situado entre los que van a ser fusilados, y a los que ilumina, y el pelotón de fusilamiento, al que oscurece, es decir que hace de eje divisorio entre los héroes y los villanos.
Las víctimas forman tres grupos definidos, los que están a la espera de ser fusilados y que ven con horror su futuro, los que están siendo fusilados y los muertos. Los grupos se ven de derecha a izquierda, lo que introduce un elemento de transcurso del tiempo en la composición.
En primer término, dentro del grupo que ya ha sido fusilado, un hombre cuyo cuerpo yace en el suelo con los brazos extendidos, y presagia el destino de los rebeldes que aún permanecen en pie. El siguiente personaje que va a ser fusilado, ocupa el centro de la composición, y resalta del resto de los personajes. Posee los brazos extendidos hacia arriba, esto nos recuerda a un crucificado, y de hecho si nos fijamos bien en sus manos se observan estigmas en las palmas. Con este detalle Goya pretende hacer ver que el asesinato de indefensos es una realidad que se repite una y otra vez, no es una circunstancia propia de esta guerra, sino de todas las formas de crueldad.
La composición posee una profundidad lograda con dos líneas diagonales, la de la montaña del Príncipe Pío con el grupo de civiles y la del pelotón de fusilamiento. Las líneas ondulantes de brazos y sables y las horizontales de los fusiles dan a la escena un intenso dramatismo. Goya compuso este lienzo de modo que el espectador casi se viera obligado a contemplar la escena desde la posición de los soldados, así podremos captar la angustia y el miedo del que va a ser ajusticiado.
Cuando su criado le pregunta a Goya: «Señor, ¿para qué pinta usted estas barbaridades de los hombres?», el pintor le dice: «para tener el gusto de decirles eternamente a los hombres que no sean bárbaros».
El pintor presenció los eventos de mayo de 1808. Esto lo contó, Isidoro Trucha, el jardinero de Goya, que afirma haber acompañado al pintor durante la noche de la masacre a observar los cuerpos de los ejecutados. El testimonio de Trucha es : «en medio de charcos de sangre vimos una porción de cadáveres, unos boca abajo, otros boca arriba, en la postura del que estando arrodillado, besa la tierra, otro con las manos levantadas al cielo, que pide venganza o tal vez misericordia».
Es probable que sea verídico, pues la narración incluye la descripción de «un personaje temeroso y mordiéndose los puños» y «un charco de sangre», que en el cuadro Goya pintará con gran realismo.
Forma una serie con el cuadro el Dos de mayo (La carga de los mamelucos). Este cuadro como su pareja recibieron críticas dispares a lo largo del tiempo. Tras su exhibición al aire libre con motivo del retorno de Fernando VII, se almacenaron por largo tiempo y se sabe que hacia 1850, se guardaban en el Museo del Prado, pero no se exhibían. El pintor Madrazo, director del museo, llegó a decir que eran obras de discutible ejecución, muy inferiores a los retratos más famosos del artista. Fue décadas después, con el auge del Romanticismo y el Impresionismo, cuando estas pinturas cobraron fama mundial.
La obra fue trasladada a Valencia en 1937 junto con todo el fondo del Museo para evitar posibles daños durante la Guerra Civil, pero durante el trayecto la obra sufrió un accidente. Los desperfectos se fueron reparando gracias a las restauraciones emprendidas en 1938, 1939, 1941 y 2008. En esta última se ha procedido a la limpieza completa del cuadro, a base de rebajar los barnices amarillentos que cubrían gran parte de la obra.

El 2 de mayo de 1808 en Madrid o ''La lucha con los mamelucos'' - Francisco de Goya

El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La lucha con los mamelucos, Francisco de Goya, Museo del Prado, 1814, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1814
Óleo sobre lienzo
268,5 x 347,5 cm.
Muestra el inicio de la sublevación del pueblo de Madrid contra las fuerzas de ocupación francesas, mostrando el ataque de los patriotas a los mamelucos, guerreros egipcios incorporados a la guardia imperial de Napoleón, y a los dragones de la emperatriz, que custodiaban la salida del Palacio Real del último de los infantes don Francisco de Paula.
La composición esta llena de energía, rabia y desesperación, es de un dramático realismo -probablemente realizada sobre apuntes tomados del natural- y su escala gigantesca le confiere un extraordinario poder expresivo. La tensión de los cuerpos, el horror en las expresiones, la efusión de sangre y el rigor de los efectos luminosos convierte a este cuadro en ejemplo destacado del expresionismo pictórico de todos los tiempos.

sábado, 19 de noviembre de 2016

La familia de Carlos IV - Francisco de Goya

La familia de Carlos IV, Francisco de Goya, Museo del Prado, 1800, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1800
Óleo sobre lienzo
280 x 336 cm.
Pintado en Aranjuez en la primavera de 1800; al igual que Velázquez en Las Meninas, Goya se autorretrató en la parte izquierda del cuadro.
Muestra a los miembros de la familia real, en el centro aparece la reina María Luisa que rodea con su brazo a su hija, la infanta María Isabel, mientras toma de la mano al infante Francisco de Paula, por él está amorosamente unida al rey. Este, a la derecha, está adelantado al primer plano, que ocupa también a la izquierda su hijo heredero, el príncipe Fernando, a cuya espalda aparece su hermano, el infante Carlos María Isidro. A la derecha de la composición está el grupo formado por los duques de Parma, Luís de Borbón y su esposa la infanta María Luisa, que lleva en brazos a su hijo Luís, nieto de los reyes. Detrás del rey aparece su hermano, el infante Antonio Pascual, y su esposa, la infanta María Amalia, ya muerta, mientras que al fondo a la izquierda se sitúa la hermana del rey, la infanta María Josefa. La figura femenina de perfil, junto a Fernando representa a la prometida del príncipe heredero. Por último, el propio pintor se retrata en segundo término, en la penumbra, mirando al espectador, en una disposición similar a la de Velázquez en Las Meninas.

Encuentro de san Erasmo y san Mauricio - Matthias Grünewald

Encuentro de san Erasmo y san Mauricio, Matthias Grünewald, Alte Pinakothek de Munich, 1523, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Alte Pinakothek de Munich
1523
Óleo sobre tabla
226 x 176 cm.
En la pintura sobre tabla, san Erasmo y san Mauricio dialogan ante un grupo de guerreros y prelados, sugerido tan sólo por unas pocas figuras. El segundo de éstos ha sido caracterizado como un individuo de la raza negra y aparece vestido con armadura, llevando un gran mandoble al cinto. San Erasmo, por su parte, puede suponerse que represente al encargante de la obra, Albrecht von Brandenburg. Ambos personajes poseen una monumental simplicidad que los hermana en el diálogo.

viernes, 18 de noviembre de 2016

Autorretrato con halo - Paul Gauguin

Autorretrato con halo, Paul Gauguin, National Gallery of Art Washington, 1889, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
National Gallery of Art Washington
1889
Óleo sobre madera
79,2 x 51,3 cm.
En éste autorretrato, los colores dominantes son un rojo y un amarillo vivísimos y enteros, que parten el cuadro por la mitad. A ellos se superpone la faz aguileña y snob del pintor con trazos rotundos y un modelado consistente. Pero además Gauguin se entrega al simbolismo y se adjudica los atributos que le revisten de la condición de nuevo Adán, junto a las manzanas que penden de una ramita y teniendo una serpiente entre los dedos. El reptil y los tallos de una extraña planta se combinan para formar un arabesco y establecer particiones tajantes del espacio pictórico, a la manera de los esmaltes alveolados.
Y todavía el autor se concede a sí mismo una aureola de santidad, flotante sobre su cabeza, en una curiosa exaltación de la propia personalidad.

Anunciación - El Greco

Anunciación, El Greco, Museo de Arte de Sao Paulo, 1600, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte de Sao Paulo
1600
Óleo sobre lienzo
107 x 74 cm.
Las figuras de la Virgen y el ángel aparecen en un medio inconcreto y dramático. Éste sobre un rompimiento de nube, con las alas extendidas sobre un fondo impenetrable en el que se recorta, entre jirones de niebla, el Espíritu Santo. María, sorprendida durante la lectura, tiene a sus pies un canastillo con ropa y junto a él un jarro con flores. La escena recibe una iluminación cenital que encuentra su camino a través de la oscuridad circundante y resbala con matices satinados sobre el rostro y la indumentaria marianos; el ángel parece visible a costa de la claridad que refleja la figura principal. Los ropajes y los elementos nubosos denotan una técnica pictórica que es exclusiva del Greco, compuesta por amplias pinceladas de libertad y violencia inconfundibles. Este instrumento sirve para construir un conjunto determinado por conceptos de hondo misticismo y cuyo propósito último es el de transmitir una emoción de raíz espiritual.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Mujeres de Tahití - Paul Gauguin

Mujeres de Tahití, Paul Gauguin, Museo D´Orsay, 1891, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D´Orsay
1891
Óleo sobre lienzo
69 x 91,5 cm.
Lienzo que significa el primer contacto del pintor con un mundo que ha de cautivarle por su sencillez y autenticidad. En este medio cobra madurez y estilo definitivo su pintura. Gauguin ha encuadrado de forma muy estricta las dos figuras sentadas sobre la playa, de modo que sus formas llenan por completo el lienzo subrayando la noción de que constituyen tan solo un fragmento de la realidad. La franja de arena y el verde trazo de mar, con su calidad de superficies planas, establecen el contrapunto de las líneas curvas utilizadas en la construcción de las figuras.

El caballero de la mano en el pecho - El Greco

El caballero de la mano en el pecho, El Greco, Museo del Prado, Hacia 1578-80, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
Hacia 1578-80
Óleo sobre lienzo
81,8 x 65,8 cm
.
Uno de los retratos más conocidos del Greco, obra que frecuentemente se toma como ejemplo representativo de la sociedad hidalga española de la época. El pintor ha descrito la figura en medio cuerpo y posición frontal, con la mano derecha extendida sobre el traje, que se halla sobriamente decorado por una cadena de oro de la que pende una medalla. La golilla y los puños son de encaje. El personaje lleva barba cuidadosamente recortada y su rostro ofrece una amplia frente. Al examinar el contorno de su cuerpo, apenas perceptible sobre el fondo negro, se advierte que el hombro izquierdo cae de forma anormal, circunstancia que tal vez pudiera indicar que dicho caballero era manco, incapaz en suma de servirse del brazo que cuelga inerte junto a la rica empuñadura labrada en oro de su espada.

martes, 15 de noviembre de 2016

Mujer desnuda en el sillón rojo - Pablo Ruiz Picasso

Mujer desnuda en el sillón rojo, Pablo Ruiz Picasso, Tate Modern, 1932, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Tate Modern
1932
Óleo sobre lienzo
129,9 x 97,2 cm.
Picasso pinta a María Teresa Walter, muchacha de sencilla belleza, que le inspira obras en las que expresa sin rodeos una sensualidad callada y plena, a quien por su mata de pelo rubio es fácil de reconocer en diversos cuadros de mujeres durmiendo, echadas o sentadas.
Dentro de la ingente labor de Picasso, ésta es una época estilísticamente imprecisa, en la que se combinan ciertos resabios del cubismo con un desenfado y aun con una intención expresionista. Lo más característico de este cuadro es la superposición del perfil sobre el rostro de frente, dando a la fisonomía cierto aspecto lunar.

El carro de heno - El Bosco, Hieronymus Bosch

El carro de heno, Puertas, El Bosco, Hieronymus Bosch, Museo del Prado, 1512–15, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
El carro de heno, El Bosco, Hieronymus Bosch, Museo del Prado, 1512–15, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1512 – 1515
Óleo sobre tabla
147,1 x 224,3 cm.
Esta obra responde a una concepción similar al Jardín de las Delicias; cerrada presenta el tema del camino de la vida, en el que toda suerte de peligros acecha al viandante. En la parte interior de las puertas hallamos, a la izquierda, el Paraíso terrenal, con los episodios de la creación de Eva, la tentación y el castigo de los primeros padres; a la derecha, de nuevo el infierno con sus hórridos tormentos. La composición principal muestra el decurso pecaminoso de la vida humana, simbolizado por el carro del heno o cima del placer carnal. Sobre el monumental vehículo sitúa el artista a una pareja amorosamente abrazada y, sentados en el suelo, una dama que canta acompañada por dos varones, uno de los cuales toca un laúd. El grupo se halla flanqueado por un ángel en actitud orante y con la mirada dirigida al cielo, donde se halla el Salvador, y un demonio de híbrida anatomía, tratado en grisalla. Bajo la carreta se desarrolla la lucha del pueblo, empeñado en ascender al tabernáculo de la felicidad temporal. La siguen, a caballo, figuras alegóricas del poder; el Papa, el Emperador y el Rey. El vehiculo es arrastrado por seres heterogéneos, mitad humanos, mitad animales. En el primer término de la composición aparecen figuras que representan las edades y estados del hombre; la infancia, la vejez, el matrimonio, el celibato, la enfermedad. Su sentido satírico es evidente, por ejemplo, en la imagen del monje obeso y dado a la bebida, o en el sacamuelas que examina a su paciente. Tras el carromato y la muchedumbre que lo acompaña, se extiende un suave paisaje de valles, ríos y montañas, sobre el que flota, en el horizonte, una neblina evanescente.

viernes, 11 de noviembre de 2016

El baño turco - Jean-Dominique Ingres

El baño turco, Jean-Dominique Ingres, Museo del Louvre, 1862, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1862
Óleo sobre lienzo
108 x 108 cm.
Sin duda una de las obras más famosas de Ingres y sirve para poner de manifiesto un proceso creativo característico del pintor. El lienzo era originalmente de forma cuadrada y tuvo la virtud de escandalizar profundamente a la princesa Clotilde, motivo por el cual fue devuelto a su autor, a cambio de un autorretrato pintado en fecha anterior. De nuevo en posesión de la tela, Ingres se dedicó a introducir numerosos cambios –entre ellos el de darle forma circular-, al firmar el lienzo en dicho momento, hizo constar que se trataba de la obra de un hombre de ochenta y dos años de edad.

Cristo de los ultrajes - Matthias Grünewald

Cristo de los ultrajes, Matthias Grünewald, Alte Pinakothek de Munich, Hacia 1503, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Alte Pinakothek de Munich
Hacia 1503
Temple y óleo sobre tabla
109 x 73,5 cm.
La tradición medieval ha sido completamente olvidada por un autor que trata el episodio evangélico en términos de humana crueldad. La abigarrada composición responde al deseo de expresar el contraste entre la resignación de Cristo y el instinto brutal de los paganos que lo martirizan. Utiliza el pintor una densa gama de colores, resaltándola sobre un fondo oscuro, y dota a los personajes de actitudes convulsas y rostros de expresiones agresivas. Hay una indudable ansia de originalidad en la disposición de las figuras y en el detalle de su indumento, evidente, por ejemplo, en el vendaje que oculta los ojos y parte superior de la cabeza de Cristo, acentuando la resignación de su gesto.

jueves, 10 de noviembre de 2016

Cosacos - Wassily Kandinsky

Cosacos, Wassily Kandinsky, Tate Modern, 1910-11, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Tate Modern
1910-11
Óleo sobre Lienzo
94,6 x 130 cm.
Es ésta una de las “abstracciones objetivas”, en las que tiene primordial importancia la ordenación dinámica de colores y líneas, aun permaneciendo ciertos elementos representativos como puntos de contacto con la realidad. Por las manchitas rojas de sus gorros, se puede identificar arriba a dos cosacos a caballo luchando con sables; otros tres a la derecha, dos de los cuales llevan grandes lanzas; encima, un castillo sobre el que revolotea una bandada de pájaros; en el centro, el arco iris sobre las montañas. Pero todo ello reducido a leves alusiones respecto al natural, a punto de convertirse en simples signos. El afán del pintor se dirige preferentemente al movimiento de las líneas y a la significación de los colores.

Caballero anciano - El Greco

Caballero anciano, El Greco, Museo del Prado, 1587-1600, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1587-1600
Óleo sobre lienzo
46 x 43 cm.
Tampoco se conoce la identidad del caballero de barba y pelo canoso, firmado en caracteres griegos con cuidada caligrafía. La expresión de este personaje se concentra en sus ojos, de color acerado y mirar penetrante. El resto, la golilla y el negro paño de la indumentaria, es puro accidente.

miércoles, 9 de noviembre de 2016

Arearea - Paul Gauguin

Arearea, Paul Gauguin, Museo D’Orsay, 1892, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D’Orsay
1892
Óleo sobre lienzo
75 x 94 cm.
Al primer viaje a Tahití corresponde esta obra, lienzo realizado en 1892 que muestra la inicial preocupación de Paul Gauguin por recoger las ceremonias que componen la trama de la vida insular. En el primer término aparecen un perro y dos figuras femeninas, una de ellas en actitud de tañer una flauta; al fondo, tres personajes veneran un ídolo monumental. La inserción de las figuras en el paisaje, compuesto por planos de diversas tintas planas, produce un efecto decorativo que tiene afinidades en las artes populares. Los propósitos perseguidos por el artista fueron explicados así: “Obtengo de la disposición de líneas y colores sinfonías y armonías que no representan nada real, en el sentido vulgar de la palabra, que no expresan directamente idea alguna, pero que deben hacer pensar al igual que hace pensar la música, sin apoyo de ideas o imágenes, simplemente por las afinidades misteriosas que existen entre nuestros cerebros y dichas disposiciones de colores y líneas.”

Anciano con Niño - Ghirlandaio Domenico

Anciano con Niño, Ghirlandaio Domenico, Museo del Louvre, 1490, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1490
Tempera sobre madera
62 x 46 cm.
Aparte su calidad pictórica, debe su popularidad este cuadro al aspecto físico del anciano, cuya enfermedad –probablemente rinosclerosis- ha sido descrita por el autor con un realismo sin concesiones. El detalle no es puramente anecdótico, sino que revela una actitud ante la realidad y la capacidad para conjugar con ella la expresión de sentimientos, en este caso la ternura, que son por definición inmateriales. Ambos elementos ayudan a la comprensión del arte de Ghirlandaio, en el que juegan, por una parte, el influjo de Masaccio, Botticelli –con quien trabajó en la Capilla Sixtina- y Fray Filippo Lippi y, de otra, una admiración por la pintura flamenca que le lleva en ocasiones a copiar a Van Eyck o a inspirarse en Van der Goes. En este retrato pueden llegar incluso a diferenciarse algunos de tales componentes. La composición, abierta a un paisaje convencional por el lado derecho, es puramente italiana y, de forma más precisa, tiene sus precedentes en retratos de Botticelli. La formulación del paisaje y el tratamiento del detalle, por el contrario, revelan el conocimiento del arte flamenco. Es interesante asimismo señalar que la técnica pictórica, a base de una precisa aplicación del color en trazos lineales paralelos que producen un efecto de rasgueado, se atiene a un procedimiento de tradición medieval.

martes, 8 de noviembre de 2016

La gran Odalisca - Jean-Dominique Ingres

La gran Odalisca, Jean-Dominique Ingres, Museo del Louvre, 1814, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1814
Óleo sobre lienzo
91 x 162 cm.
Cabe preguntarse si Ingres se inspiró en La Venus del espejo de Velázquez, con la que también pueden establecerse algunos paralelos. Sorprende la concreción formal conseguida por el artista, su capacidad para contrastar por medio de un tratamiento diferencial, los ropajes y los aderezos del desnudo femenino, al que una iluminación muy intencionada proporciona un elevado nivel expresivo.

Pareja de amantes venecianos - Paris Bordone

Pareja de amantes venecianos, Paris Bordone, Pinacoteca de Brera, Hacia 1520-1530, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Pinacoteca de Brera
Hacia 1520-1530
Óleo sobre lienzo
81 x 86 cm.
Este cuadro es una de las obras más famosas del pintor. La afectuosa relación de la pareja expresa una sensualidad contenida, que recuerda algunas obras de Giorgione. La pasión deja paso a un idilio burgués. La delicada sensibilidad es característica de esta fase creativa del artista.

viernes, 4 de noviembre de 2016

Naturaleza muerta con silla de rejilla - Pablo Ruiz Picasso

Naturaleza muerta con silla de rejilla, Pablo Ruiz Picasso, Museo Picasso de París, 1912, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo Picasso de París
1912
Collage sobre lienzo
29 x 37 cm.
El cuadro tiene una forma particular: parece el asiento de una silla en el que se hubieran apoyado distintos objetos. Nace así el tema del fragmento recuperado de la cotidianidad. En la composición se han introducido también letras; en otras obras Picasso usa recortes de periódico, la paja de los asientos, materiales procedentes del mundo de la prensa. Este es el primer ejemplo de collage. La composición de formato oval está enmarcada por una cuerda; sobre ella se ha pegado un hule estampado con la rejilla de la silla. La gran innovación reside en la introducción en la obra de fragmentos heterogéneos procedentes de la realidad que «se representan» a sí mismos. Pueden observarse aquí todos los elementos de la fase sintética del cubismo: se intenta recuperar la forma que las fragmentaciones precedentes casi tradujeron a términos puramente abstractos; hay una menor descomposición de los planos de la realidad, una multiplicación de los puntos de vista y una abolición de la perspectiva lineal céntrica.

Coronación de la Virgen - Fra Angélico

Coronación de la Virgen, Fra Angélico, Galería de los Uffizi, 1434-35, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Galería de los Uffizi
1434-35
Temple sobre tabla
112 x 114 cm.
La pintura de Fray Angélico es producto de un espíritu místico que considera el arte primordialmente como vehículo de expresión religiosa. En su conjunto, esta tabla es una sinfonía cromática, compuesta por valores puros que se combinan y oponen de forma armónica, regidos por una teoría característica del autor que consiste en la alternancia de gamas de azules y rojos. Las cohortes de ángeles, apóstoles, santos y profetas reunidas en torno a la figura mariana orquestan dicha sinfonía de color, en la que se engastan los oros del fondo, de los halos y de los ropajes. Los rostros han sido modelados con suavísimas gradaciones de sombra y construidos con líneas de dibujo finas y precisas que poseen calidades miniaturista en las cabelleras. El tratamiento formal de algunos personajes conserva resabios del gótico. Un examen en detalle demuestra, sin embargo, un evidente interés por dar entidad corpórea a las representaciones, valorando los volúmenes de sus indumentos con un procedimiento realista.

jueves, 3 de noviembre de 2016

La tentación de San Antonio - Salvador Dalí

La tentación de San Antonio, Salvador Dalí, Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, 1946, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica
1946
Óleo sobre lienzo
90 x 119,5 cm.
El más ambicioso de los surrealistas, el que tiene más pretensiones de trascendencia, el que siempre se propone sorprender al espectador ingenuo con un argumento que escape a lo inteligible. Todo ello puede apreciarse en esta Tentación de San Antonio, tema clásico que ya había servido de recurso a los más remotos precursores del surrealismo, como el Bosco. En todos aparece la tentación como una visión irreal e imaginada, subjetiva, cuya figuración puede variarse ad líbitum, según la fantasía de su autor.
Este pobre San Antonio desnudo se afirma en una piedra para esgrimir con mayor fuerza una cruz de palo como conjuro contra lo que se le viene encima, pues la visión -sin duda sueños de grandeza y de sensualidad- se le impone desde lo alto al flaco eremita. Abre la marcha un caballo blanco desbocado, como la soberbia, al que siguen cinco elefantes de patas larguísimas y pluriarticuladas, como de insecto, cargando sobre sus lomos una mujer desafiante, extraños obeliscos y un edificio de arbitraria arquitectura por cuya puerta asoma otro torso femenino desnudo. Como esperanza de salvación, a lo lejos aparecen dos figurillas penitenciales sobre la desolada llanura y, en el cielo y sobre el horizonte, la silueta de un ángel volador.

Dos desnudos - Pablo Ruiz Picasso

Dos desnudos, Pablo Ruiz Picasso, Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1906, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte Moderno de Nueva York
1906
Óleo sobre lienzo
151,3 x 93 cm.
Corresponde este lienzo a la vertiente picassiana que se halla inspirada por el clasicismo antiguo. A pesar de su reducido tamaño, traducen las representaciones un deseo de gigantismo que es el rasgo más característico de este período. El canon y concepto anatómico de las figuras no guardan, sin embargo, relación alguna con los postulados del arte antiguo. Parece como si el autor hubiese querido demostrar la posibilidad de lo imposible, es decir, la posibilidad de crear belleza a partir de formas aberrantes. Y que la forma es el protagonista de la obra lo demuestra el hecho de que ésta se halle entonada en gamas rosadas, casi monocromáticas, con objeto de no distraer la atención del espectador de la esencial calidad representativa del cuadro. Por último, hay que señalar que el rostro del desnudo de la izquierda constituye un trasunto de los que Picasso pintó en su fase precubista, por ejemplo en Las señoritas de Avignon, si bien transformado gracias al tratamiento mórbido de los volúmenes por medio del claroscuro.

miércoles, 2 de noviembre de 2016

Bañistas - Paul Cézanne

Bañistas, Paul Cézanne, Museo D´Orsay, 1890, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D´Orsay
1890
Óleo sobre lienzo
60 x 82 cm.
A la última etapa de la pintura de Cézanne corresponden una serie de obras en las que aparecen desnudos en un escenario de paisaje y cuya composición está inspirada en cuadros de Giogione y de Tiziano. En esta tela, de reducidas dimensiones, se agrupan numerosas figuras, bajo un celaje compartido por las nubes y el azul. La realización tiende a resaltar por medio de líneas rotundas los contornos anatómicos del desnudo, cuyo canon y forma es trasunto del manierismo italiano. Hasta cierto punto, la figura que lleva un lienzo blanco en su brazo derecho recuerda los desnudos del Greco.

Adoración de los Reyes - Antonio Allegri da Correggio

Adoración de los Reyes, Antonio Allegri da Correggio, Pinacoteca de Brera, 1518, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Pinacoteca de Brera
1518
Óleo sobre lienzo
84 × 108 cm.
La Virgen, el Niño y san José se hallan al lado izquierdo de la composición, en los escalones de una construcción monumental en estado de ruina. Uno de los Magos se ha descubierto antes de postrarse ante el recién nacido, sobre el que gravita una nube grisácea formada por ángeles infantiles. A la derecha aparecen los otros Reyes, en actitud de marcha, seguidos por varios personajes de su séquito. Al fondo, junto a un caballo, un grupo de figuras descansa del largo viaje. El paisaje, con términos escarpados y lejanías azules, parece indicar el conocimiento y admiración de la obra de Mantegna por Correggio, quien pudo estudiarla en Mantua. Las gamas cromáticas y el procedimiento de sombreado revelan, por su parte, el influjo de la escuela ferraresa. Finalmente, de Leonardo proceden algunas de las actitudes de los personajes, por ejemplo la del que aparece en segundo término, en posición de señalar con el dedo índice extendido.

martes, 1 de noviembre de 2016

Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas en seis verdaderos espejos - Salvador Dalí

Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas en seis verdaderos espejos, Salvador Dalí, Teatro-Museo Dalí, 1972-73, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Teatro-Museo Dalí
1972-73
Óleo sobre lienzo
60,5 x 60,5 cm.
Dalí se sirve de la estereoscopía para pintar sus últimos poemas visuales y para rendir un último homenaje a su “doble terrestre” creando de paso el hiperrealismo metafísico, caracterizado por la representación de imágenes en relieve, “La visión binocular es la trinidad de la perfección física trascendente” expresaría el artista. Esta obra estereoscópica está realizada por medio del sistema Fressnell de redes, que se aplica a las tarjetas postales con relieve. Según Dalí la estereoscopia inmortalizaba y legitimaba la geometría, pues gracias a ella se producía la tercera dimensión de la esfera.

Autorretrato - Albert Durero

Autorretrato, Albert Durero, Museo del Louvre, 1493, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1493
Óleo sobre lienzo encolado
56,5 x 44,5 cm.
La fecha (1493) y la inscripción que figura junto a ella, en la parte superior del cuadro, indican que trata de una obra ejecutada para señalar el compromiso matrimonial del artista. La composición muestra al personaje en actitud de ofrecer una planta silvestre que en Alemania merece tradicionalmente la consideración de símbolo de la fidelidad conyugal. El autorretrato, finalmente, constituye un magnifico ejemplo de un ejercicio de introspección en su propia personalidad que el pintor desarrollaría en distintas etapas de su vida.

Entradas populares