lunes, 31 de octubre de 2016

Mujer en camisa - Pablo Ruiz Picasso

Mujer en camisa, Pablo Ruiz Picasso, Tate Modern, 1905, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Tate Modern
1905
Óleo sobre lienzo
72,7 x 60 cm.
Es el momento de su definitiva instalación en París, cuando Picasso, a sus veintitrés años y con los ojos bien abiertos, estudia a los maestros y asimila sus influencias para reducirlas a su propia genialidad. Corresponde esta composición a esa breve “época azul”, llamada así por el tono dominante en su paleta y en la que, como dice André Fermigier, “representa, dentro de una decoración intemporal, a una humanidad desmedrada, extenuada por el trabajo y el hambre”. En efecto, dentro de un espacio abstracto, vemos esta media figura de mujer casi desmaterializada, con expresión de honda melancolía en su agudo rostro.
Lo más sorprendente de este cuadro es la sobriedad de los medios que el pintor ha puesto a contribución para lograr tan emotivo resultado. Parece más la obra de un maestro maduro a quien le sobran los recursos y puede con su talento llegar a esta quintaesencia pictórica, que la labor de un joven artista que intenta abrirse camino en el mundo del arte.

Leda atómica - Salvador Dalí

Leda atómica, Salvador Dalí, Teatro-Museo Dalí, 1949, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Teatro-Museo Dalí
1949
Óleo sobre lienzo
61 x 46 cm.
La fábula clásica de la ninfa Leda poseída por Júpiter transformado en cisne, se interpreta a la luz de la física nuclear. Al igual que en la estructura del átomo, los elementos del cuadro gravitan unos en torno a otros sin tocarse ni formar un cuerpo sólido o compacto. Tanto la estructura del tomo como las espirales del ADN suponen configuraciones de la realidad ajenas a los datos que podemos percibir a través de los sentidos, es decir son realidades ocultas como aquellas que afloran en los sueños, de ahí su proximidad con el método paranoico-crítico.
Dalí se interesó también por las investigaciones acerca del número de oro y la numerología pitagórica de Matila Glyka, que asesoró al pintor para la disposición espacial de los objetos en varias de sus obras.

sábado, 29 de octubre de 2016

La persistencia de la memoria - Salvador Dalí

La persistencia de la memoria, Salvador Dalí, Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1931, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte Moderno de Nueva York
1931
Óleo sobre lienzo
24 x 33 cm.
Este cuadro es un ejemplo ilustrativo de la teoría de la “paranoia crítica” de Salvador Dalí. Se trata de la representación de imágenes suscitadas por la libre asociación de ideas, a partir de formas originadas por el azar. Los precedentes pueden hallarse en Piero di Cosimo o en Leonardo da Vinci. Formalmente, el cuadro presenta el estilo minucioso y realista, servido por una técnica precisa que permite los efectos de trompe l’oeil, la disolución y la deformación de los objetos. Los “relojes blandos” que en él aparecen tendrán continuidad en la obra daliniana, y serán asimismo realizados como objeto real y funcional treinta años más tarde. André Breton se permitió también, como en el caso de Brauner, “excomulgar” al pintor, lo que resulta injustificado a todas luces, puesto que su arte procede efectivamente de la estética surrealista y de un subconsciente que se halla bajo el signo de la imaginación, el erotismo, el sadismo y la escatología.

Crucifixión - Salvador Dalí

Crucifixión, Salvador Dalí, Museo Metropolitano de Arte Nueva York, 1954, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo Metropolitano de Arte Nueva York
1954
Óleo sobre lienzo
194´5 x 124 cm.
El interés de Dalí por la mística le lleva a pintar varias crucifixiones entre las que destaca esta Crucifixión de 1954, en la que se mezclan influencias de Zurbarán y el Tratado de la figura cúbica, texto de geometría cabalística escrito en el siglo XVI por Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial, en el que el cuerpo de Cristo se convierte metafísicamente en el noveno cubo. Un “sueño cósmico” reveló a Dalí que el núcleo del átomo, la unidad misma del universo, es Cristo. El tenebrismo barroco se conjuga a la perfección en esta obra con su habitual paisaje de amplios horizontes desolados sobre el que flotan ingrávidos el cuerpo de Cristo y la Cruz. Rompiendo esta inercia, a la izquierda, la figura de Gala, como María, aporta un punto de apoyo a la obra.

viernes, 28 de octubre de 2016

Los jugadores de cartas - Paul Cézanne

Los jugadores de cartas, Paul Cézanne, Museo D´Orsay, 1894-1895, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D´Orsay
1894-1895
Óleo sobre lienzo
47,5 x 57 cm.
Esta obra constituye un ejemplo de lo que se ha denominado el periodo sintético de Cézanne. Para comprender el método del artista es oportuno señalar que este pequeño lienzo fue precedido por diversos estudios preparatorios, y que el tema originó, por lo menos, otras cuatro composiciones –con numerosas variantes- que constituyen una serie de inestimable valor documental. Este ejemplar sitúa a los dos jugadores sobre una mesa cubierta por un tapete rojo, con una botella de vino que apenas se recorta del arrimadero del fondo. Ambos personajes llevan sombrero; el que fuma una pipa de yeso puede identificarse con un amigo del pintor, “el padre Alexandre, jardinero”. La composición ha sido encuadrada al nivel del asiento de los jugadores y, por la derecha, mutilando la espalda del jugador de dicho lado.
La técnica de empaste del color es de extraordinaria riqueza. El conjunto produce un efecto de intensidad cromática que se confirma en una observación en detalle. Ciertas zonas de la composición, como la cabeza del “padre Alexandre”, carecen prácticamente de líneas de contorno, de modo que la forma se ha construido a base de un mosaico de pinceladas que tiene estructura reticular. El pintor utiliza valientes oposiciones tonales y permite que ciertos detalles –el ojo del personaje- queden tan solo sugeridos por manchas fluctuantes. Unos pocos toques de colores sordos sirven para producir el efecto de modelado. En otros lugares del cuadro, por el contrario, no ha desdeñado Cézanne emplear la línea, como en las mangas de las figuras, que ha perfilado con audaces trazos sinuosos. Todas estas circunstancias técnicas conducen a un resultado final de indudable monumentalidad.

Descendimiento de la Cruz – Albert Durero

Descendimiento de la Cruz, Albert Durero, Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg, 1499, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg
1499
Óleo sobre tabla
150 x 120,6 cm.   
En una esquina del sudario de Cristo, abajo junto a la corona de espinas, se ve el monograma de Durero. Una larga tradición atribuye a Durero esta obra, pero algunos estudiosos niegan la autografía de esta pintura, cuya ejecución atribuyen a un colaborador que mezcló la xilografía de la Gran Pasión y la tabla del Llanto Glimm. De la xilografía toma la estructuración general del paisaje, fuertemente italianizante, la pose de Cristo, y el esquema distributivo de las figuras; mientras que de la tabla toma las figuras de la Virgen, de la piadosa mujer y de José de Arimatea, reconocibles porque ambos tienen en la mano la vasija de los bálsamos destinados al cadáver de Cristo. En la parte inferior de la tabla aparecen, en actitud de oración, a la izquierda los varones y a la derecha las mujeres de la familia comitente Holzschuher-Gruber.

Dánae - Antonio Allegri da Correggio

Dánae, Antonio Allegri da Correggio, Galería Borghese, 1531-1532, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Galería Borghese
1531-1532
Óleo sobre lienzo
161 x 193 cm.
El cuarteado del lienzo, abrupto e irregular, es fiel reflejo de la diversidad de circunstancias ambientales y de los numerosos desplazamientos -se sabe de al menos once propietarios en la vida de la obra- que ha conocido esta magnífica composición, invadida por una luz dorada que concede a los cuerpos la morbidez sensual que es exclusiva de Correggio.
El pintor se propone describir el suceso de la intromisión de Júpiter en los aposentos de Dánae. Según el relato mitológico, esta doncella había sido recluida por su padre, Acrisius, rey de Argos, en una torre de bronce. El monarca había sido advertido por un oráculo de que recibiría la muerte de manos de su nieto. A pesar de sus precauciones, Júpiter consumó sus amores con Dánae transformándose en nube áurea, y de ellos nació Perseo, quien tras múltiples aventuras cumpliría lo predicho por el oráculo. Correggio evoca a Júpiter en la masa vaporosa que flota sobre el lecho, de la cual procede la cálida luz que baña las figuras. La doncella se halla reclinada, como resistiéndose a retirar la sabana, que la cubre precariamente, a instancias de un Eros de apariencia adolescente. Dos infantiles cupidos afilan sus flechas junto a una mesa en la que aparece el carcaj. El desnudo femenino adopta una postura de gran originalidad, con una pierna al lado del lecho y la otra flexionada sobre él. Tal actitud posee una elevada carga de erotismo y no tendrá continuidad en la pintura hasta la aparición, en el siglo XVIII, de un género frívolo y voluptuoso que tiene en Boucher a su máximo representante. La figura de Eros, que con su brazo extendido y el rostro dirigido hacía la nube parece indicar a Júpiter que Dánae se halla presta a recibirlo, responde también a un propósito de originalidad compositiva. Como en muchos otros lienzos de Correggio, la posición de los personajes, sus brazos, manos y cabezas, fue cambiada en el transcurso de su ejecución.

jueves, 27 de octubre de 2016

La Anunciación - Leonardo Da Vinci

La Anunciación, Leonardo da Vinci, Galería Uffizi, 1472, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Galería Uffizi
1472
Óleo y temple sobre tabla
98 x 217 cm.
La composición muestra a la Virgen sentada a la puerta de una mansión de arquitectura nobiliaria, ante un cassone decorado con relieves de gusto clásico, el cual sostiene un atril con un libro. El ángel se halla arrodillado en un espacio de jardín cubierto de pequeñas plantas floridas, recortándose sus alas sobre el fondo arbóreo de un parque. En el paisaje ha querido Leonardo dar una prueba de su ingenio; las formas vegetales se disponen con criterio geométrico ocultando un horizonte montuoso que se funde con el celaje.

Adoración de la Santísima Trinidad - Albert Durero

Adoración de la Santísima Trinidad, Albert Durero, Museo de Historia del Arte de Viena, 1511, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Historia del Arte de Viena
1511
Temple y óleo sobre tabla
135 x 123 cm.
Abajo, a la derecha, junto al autorretrato del maestro se hallan la inscripción “ALBERTVS. DVRER / NORICVS. FACIE / BAT. ANNO. A. VIR/GINIS PARTV. / 1511” y el monograma. La advocación de la capilla, dedicada a la Trinidad y a Todos los Santos, proporcionó el tema del retablo, que es como una deslumbradora aparición celestial: Dios Padre, sobre cuya cabeza vuela suspensa una paloma con ornamentos imperiales, tiene entre las rodillas a Cristo crucificado, mientras unos ángeles dispuestos en corona despliegan su manto y sostienen los instrumentos de la Pasión; multitudes divididas en dos grupos adoran ese trono de misericordia; en la zona alta, a la derecha del Padre, la Virgen guía a las santas mártires, y a la izquierda el Bautista conduce a profetas, profetisas y sibilas; en la zona inferior, los creyentes; a la izquierda, eclesiásticos guiados por dos papas; a la derecha, laicos de toda condición social tras un emperador y un rey. La exigua banda de paisaje bajo la visión celestial está vacía de hombres y cosas, con excepción de la figura del artista y del cartel con la inscripción. La elaborada composición, de erudita tarea iconografía, se funda en la doctrina de san Agustín, según la cual la civitas Dei, fundada por Abel y gobernada por Cristo, vive a medias entre el cielo y la tierra, mezclada con la civitas terrena fundada por Caín y gobernada por el Demonio; sólo después del Juicio Final se llegará al verdadero y único Estado de Dios; y aquí, quizá por primera vez en la historia de la pintura, Durero lo anticipa. Es sin duda la obra más solemne del maestro, la más selecta expresión de su Renacimiento, por la casi alucinante realización en perspectiva del grupo inferior y por la distribución de planos en profundidad,

Los dos hermanos – Pablo Ruiz Picasso

Los dos hermanos, Pablo Ruiz Picasso, Museo de Arte de Basilea, 1906, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte de Basilea
1906
Óleo sobre lienzo
141,4 x 97,1 cm.
El cuadro es un ejemplo muy característico del llamado período rosa picassiano, en el que con una gama predominantemente cálida alcanza el artista un nuevo clasicismo, moderado en la forma y profundo en la intención. La figura del niño de mayor edad ha sido tratada con una riqueza de claroscuros (casi en grisalla) que puede compararse con obras del renacimiento italiano. La concreción del rostro contrasta con el carácter abocetado del niño que lleva a su espalda, y con la calidad meramente dibujística de otras zonas de la composición, en las que la línea apenas ha sido enmascarada por pinceladas de color extraordinariamente ligeras.

miércoles, 26 de octubre de 2016

La Gioconda - Leonardo da Vinci

La Gioconda, Leonardo da Vinci, Museo del Louvre, 1503, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1503
Óleo sobre tabla
77 x 53 cm.
Suponemos que la modelo es Mona (apócope de Madonna, es decir, señora) Madonna Elisa Gherardini, nacida en Florencia el 1479 y casada el 1495 con el banquero napolitano Francesco di Bartolommeo di Zanobi, marqués del Giocondo.
La combinación de la perspectiva aérea y de la técnica del sfumato consigue una estupenda sensación tridimensional y de profundidad. Los críticos de arte coinciden en afirmar que lo mejor del cuadro son las manos y por supuesto la enigmática sonrisa.
Leonardo dibujó el esbozo del cuadro y después aplicó el óleo diluido en aceite esencial. La técnica se conoce como Sfumato, la cual consiste en prescindir de los contornos netos y precisos del "Quattrocento" y envolverlo todo en una especie de niebla imprecisa que difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la atmósfera, lo cual da una sensación de tres dimensiones a la figura.
La modelo carece de cejas y pestañas, posiblemente por una restauración demasiado agresiva en siglos pasados, en la cual, se habrían barrido las veladuras o leves trazos con que se pintaron. El personaje dirige la mirada ligeramente a la izquierda y muestra una sonrisa francamente enigmática. Sobre la cabeza lleva un velo, signo de castidad y atributo frecuente en los retratos de esposas. El brazo izquierdo descansa sobre una butaca. La mano derecha se posa encima de este brazo. Esta postura transmite la impresión de serenidad y de que el personaje retratado domina sus sentimientos.
La técnica de Leonardo da Vinci se aprecia con más facilidad gracias a la "inmersión" de la modelo en la atmósfera y el paisaje que la rodean, potenciada además por el avance en la perspectiva atmosférica del fondo, que sería logro final del Barroco, y en la que los colores tienden al azulado y la transparencia, aumentando la sensación de profundidad.
Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa dando el efecto de que la sonrisa desaparezca al mirarla directamente y sólo reaparezca cuando la vista se fija en otras partes del cuadro. El juego de sombras potencia la sensación de desconcierto que produce la sonrisa. No se sabe si parece sonreír o si es una sonrisa llena de amargura.
Margaret Livingstone, experta en percepción visual, desveló que la enigmática sonrisa es "una ilusión que aparece y desaparece por la peculiar manera en que el ojo humano procesa las imágenes, debido al funcionamiento del ojo humano si se mira directamente a la boca la sonrisa desaparece, mientras que si se mira a los ojos u otra parte del cuadro la sonrisa vuelve a aparecer en el rostro de la Gioconda”.
Livingstone señala además que los artistas llevan mucho más tiempo estudiando la percepción visual humana, que los mismos médicos especialistas en el tema.
Intentemos mirar el cuadro como si fuera la primera vez que lo vemos. "Lo que al pronto nos sorprende es el grado asombroso en que Mona Lisa parece vivir. Realmente se diría que nos observa y que piensa por sí misma. Como un ser vivo, parece cambiar ante nuestros ojos y mirar de manera distinta cada vez que volvemos a ella. Unas veces parece reírse de nosotros; otras, cuando volvemos a mirarla nos parece advertir cierta amargura en su sonrisa”. Todo esto parece un tanto misterioso, y así es, realmente, el efecto propio de toda gran obra de arte. Sin embargo, Leonardo pensó conscientemente cómo conseguir ese efecto y por qué medios. Vio claramente un problema que la conquista de la Naturaleza había planteado a los artistas; un problema no menos intrincado que el de combinar correctamente el dibujo con la composición armónica.
Las grandes obras de los maestros del Quattrocento italiano tenían una cosa en común: sus figuras parecían algo rígidas, esquinadas, casi de madera. La razón de ello puede proceder de que, cuanto más conscientemente copiamos una figura, línea a línea y detalle por detalle, menos podemos imaginarnos cómo se mueve y respira realmente. Parece como si, de pronto, el pintor hubiera arrojado un espejo sobre ella y la hubiera encerrado allí para siempre. Los artistas intentaron vencer esta dificultad de varios modos. Botticelli, por ejemplo, trató de realzar en sus cuadros el ondear de los cabellos y los flotantes adornos de sus figuras, para hacerlas menos rígidas de contornos. Pero sólo Leonardo encontró la verdadera solución al problema. El pintor debía dejar al espectador algo que adivinar. Si los contornos no estaban tan estrictamente dibujados, si la forma era dejada con cierta vaguedad, como si desapareciera en la sombra, esta impresión de dureza y rigidez sería evitada. Esta es la famosa invención de Leonardo que los italianos denominan sfumato: el contorno borroso y los colores suavizados que permiten fundir una sombra con otra y que siempre dejan algo a nuestra imaginación.
La sistemática observación de los fenómenos físicos llevó a Leonardo a degradar los colores para marcar la lejanía progresiva del paisaje y suavizar el dibujo difuminando los perfiles como efecto de la atmósfera que envuelve figura y naturaleza, de manera que ambas queden armónicamente unificadas. Así, mientras pinta las figuras y los objetos situados en primer término con una mayor precisión, va suavizando y matizando el trazo a medida que los objetos se alejan, de manera que quedan difuminados por la masa de aire interpuesta, dando la sensación de una auténtica lejanía (Perspectiva aérea).
La expresión de un rostro reside principalmente en dos rasgos: las comisuras de los labios y las puntas de los ojos. Precisamente son esas partes las que Leonardo dejó deliberadamente en lo incierto, haciendo que se fundan con sombras suaves. Por este motivo nunca llegamos a saber con certeza cómo nos mira realmente Mona Lisa. Su expresión siempre parece escapársenos. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa con el efecto de que la sonrisa desaparezca al mirarla directamente y sólo reaparezca cuando la vista se fija en otras partes del cuadro. El ojo humano tiene una visión central, muy buena para reconocer los detalles, y otra periférica, mucho menos precisa pero más adecuada para reconocer las sombras. Da Vinci pintó la sonrisa de la Mona Lisa usando unas sombras que vemos mejor con nuestra visión periférica.
Pero también existen otros motivos para producir dicho efecto: los dos lados del cuadro no coinciden exactamente entre sí, como lo pone en evidencia el paisaje del fondo. El horizonte en la parte izquierda parece hallarse más alto que en la derecha. En consecuencia, cuando centramos nuestras miradas sobre el lado izquierdo del cuadro, la mujer parece más alta o más erguida que si tomamos como centro la derecha. Y su rostro, asimismo, parece modificarse con este cambio de posición, porque también en este caso las dos partes no se corresponden con exactitud.
La serena majestuosidad de La Gioconda, que en otros pintores es imposición del cliente, es en Leonardo el resultado de sus especulaciones filosóficas sobre el alma humana. No recurre ni a la actitud sofisticada, ni al lujo de los vestidos, sino, simplemente, a la profundización de la idea de belleza, a través del juego de luces y sombras en suave transición y de la disposición serena de la actitud. La figura de la mujer, en efecto, está totalmente construida por la luz que la inviste, la rodea, la penetra; la luz progresa desde el fondo, ralentizando paulatinamente el ritmo de su vibración, y se concreta en la transparencia de los velos, en los pliegues del vestido, entre los cabellos, y, finalmente, resbala sobre el rostro y las manos haciendo sentir, bajo la piel diáfana, el cálido y secreto pulso de la sangre.

Autorretrato - Albert Durero

Autorretrato, Albert Durero, Alte Pinakothek de Munich, 1500, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Alte Pinakothek de Munich
1500
Óleo sobre tabla
67 x 49 cm.
Firmado en monograma y fechado en 1500. En el lado derecho existe una inscripción que documenta la personalidad del retratado y su edad, veintiocho años. Lo realizó a su regreso del primer viaje a Italia, por tanto el cuadro refleja recuerdos de los estilos que Durero conoció en aquel país y la influencia de la escuela lombarda. A ella corresponderá la disposición frontal y simétrica del retrato, y su inexpresividad. Ejecutado con una precisión y virtuosismo que constituyen el marchamo del artista.

Cristo bajado de la cruz - Albert Durero

Cristo bajado de la cruz, Albert Durero, Alte Pinakothek de Munich, 1500, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Alte Pinakothek de Munich
1500
Óleo sobre tabla
151 x 121 cm.
Obra conocida también por el titulo de Descendimiento Glimm, es uno de los ejemplos del interés científico que Alberto Durero sentía por los problemas compositivos. Los personajes se agrupan en torno al cadáver de Cristo, formando una masa piramidal de gran regularidad cuyo ritmo determina el del paisaje del fondo, el contorno de la orilla del lago, la topografía de la ciudad de Jerusalén, sobre una colina asimismo piramidal, y el perfil de las montañas que cierran el horizonte, repitiendo como un eco el mensaje geométrico del grupo de figuras del primer término. Este procedimiento de reiteración del patrón piramidal se conjuga con un tratamiento del espacio en planos diferenciados por su cromatismo. La abigarrada policromía del primer término tiene como fondo inmediato una zona en la que se imponen los verdes de la vegetación; más lejos, la ciudad de Jerusalén es una eminencia agrisallada, de gélida transparencia, sobre un telón de montañas a las que una luz argéntea confiere total irrealidad. Existe, en suma, una concepción global del mensaje pictórico, que en esta obra adquiere un tono sinfónico. El cuadro fue encargado a Durero por Albrecht Glimm, cuyo retrato, junto con el de sus hijos y esposa, Margareth Holtzmann, aparece en la parte baja, con los correspondientes escudos familiares.

martes, 25 de octubre de 2016

Los amantes - Pablo Ruiz Picasso

Los amantes, Pablo Ruiz Picasso, National Gallery of Art Washington, 1923, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
National Gallery of Art, Washington
1923
Óleo sobre lienzo
130,2 x 97,2 cm.
En 1917 había viajado el artista y no fue insensible a las bellezas de la Antigüedad; las tomó como punto de partida para su personal investigación de la forma. Picasso no imita el arte clásico, sino que especula sobre él y a veces lo ironiza. Ha entendido muy bien que una de las normas es el equilibrio y pocas pinturas habrá tan equilibradas como ésta, tanto en la composición de las figuras como en la disposición de los colores. El arte antiguo se distingue también por su claridad y no es preciso insistir en la nitidez del grafismo picassiano en este caso. La contención en la expresión y en el movimiento, la armonía total son características por las que vemos que Picasso no se ha quedado en la apariencia formal del arte clásico, sino que ha penetrado en su espíritu y lo ha asimilado con la sensibilidad propia del artista y de su tiempo. En estas figuras de inspiración helenística parece reencarnarse el alma de Virgilio.

Cinco bañistas - Paul Cézanne

Cinco bañistas, Paul Cézanne, Museo de Arte de Basilea, 1876, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte de Basilea
1876
Óleo sobre lienzo
29 x 21 cm.
En la compleja personalidad de este pintor cabe reconocer una corriente de clasicismo que toma como punto de partida el arte del Renacimiento. Esta es una de las primeras obras de la serie en la que Cézanne se plantea problemas de composición y de tratamiento del desnudo que no habían interesado a la mayor parte de los impresionistas. El lienzo presenta a las figuras en un marco de vegetación evidentemente convencional. Si se exceptúa la que aparece en pie en el centro, cuya actitud parece tomada de la pintura de Ingres o de la estatuaria neoclásica, el movimiento de las restantes figuras es plenamente original y no encuentra paralelos en el arte del pasado próximo o remoto. Se advierte, por otra parte, que el autor ha querido sublimar las actitudes y sacrificar toda alusión concreta a la realidad anatómica en beneficio de la pureza de las formas.

El sueño de Antiope - Antonio Allegri da Correggio

El sueño de Antiope, Antonio Allegri da Correggio, Museo del Louvre, 1524-1525, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1524-1525
Óleo sobre lienzo
188 x 125 cm.
Zeus, prendado de la gran belleza de Antiope, la persiguió y consiguió unirse a ella bajo la apariencia de un sátiro, dejándola encinta. Temiendo la ira de su padre, Nicteo, Antiope buscó refugio en Sición, donde dio a luz dos gemelos. Abrumado de pesar y de vergüenza, Nicteo se suicidó.
El tema mitológico es un pretexto para el estudio de la figura humana, cuya representación aporta interesantes novedades formales, entre ellas la de un nuevo repertorio de escorzos. Una de las mayores preocupaciones del pintor es la de dotar a los volúmenes anatómicos de su plena realidad corpórea, integrándolos en el marco atmosférico. Para ello se sirve de una virtuosa técnica del claroscuro. Las líneas de dibujo son prácticamente inexistentes, puesto que han sido sustituidas por una rica gama de esfuminados, aplicada con pincelada volátil. Gracias a esta técnica se consiguen asombrosas transparencias en los espacios en sombra. Correggio era un pintor laborioso y dubitativo; la ejecución de sus obras requería innumerables sesiones de trabajo, en el transcurso de las cuales tenían lugar importantes cambios de idea. Por ello en cada uno de sus cuadros –y este no constituye una excepción- se puede apreciar importantes variaciones en la posición de los personajes.

viernes, 21 de octubre de 2016

Jesús entre los Doctores - Albert Durero

Jesús entre los Doctores, Albert Durero, Museo Thyssen-Bornemisza, 1506, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo Thyssen-Bornemisza
1506
Óleo sobre tabla.
64,3 x 80,3 cm.
Además del monograma y la fecha, en la hojita que sobresale de un libro, abajo a la izquierda, aparece la inscripción autógrafa: “opus quinqué dierum”. La idea compositiva es sin duda italiana en el ceñido grupo de medias figuras, pero la traducción es fundamental y musicalmente gótica, con las figuras fluctuantes, en el espacio y escalonadas casi sin perspectiva, dispuestas como anillo mágico, como esquema entre decorativo y simbólico en torno a las cuatro manos centrales.

Leda y el cisne - Antonio Allegri da Correggio

Leda y el cisne, Antonio Allegri da Correggio, Gemäldegalerie de Berlín, 1531-1532, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Gemäldegalerie de Berlín
1531-1532
Óleo sobre lienzo
152 x 191 cm.
Leda, hija de Testio, rey de Etolia, y esposa de Tindáreo, rey de Esparta, debe su celebridad a sus amores con Zeus.
La concepción de sus hijos dio lugar a diversos relatos, en particular en lo que se refiere al nacimiento de Helena. Una de las versiones hace de Leda la verdadera madre de Helena. Leda se había unido la misma noche a su esposo Tindáreo y a Zeus, que también se le habría aparecido bajo la forma de un cisne, siendo fecundada por ambos. Llegado el momento, Leda puso un huevo del que nacieron dos pares de gemelos, Cástor y Pólux, por una parte, y Clitemnestra y Helena, por otra. Pero mientras Cástor y Clitemnestra eran los hijos mortales de la pareja real, Pólux y Helena eran el fruto divino de la unión de Zeus con Leda.
El conocido episodio mitológico sirve de pretexto para una escena bucólica, convencional y amable, en la que la suavidad de los desnudos femeninos destaca sobre el boscaje teatral. La gradación de las tintas con el magistral empleo del sfumato sitúa al arte del autor en su nivel más alto y refinado.

Familia de saltimbanquis - Pablo Ruiz Picasso

Familia de saltimbanquis, Pablo Ruiz Picasso, National Gallery of Art Washington, 1905, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
National Gallery of Art Washington
1905
Óleo sobre lienzo
212,8 x 229,6 cm.
Uno de los cuadros que más han contribuido a cimentar la fama de Picasso; es uno de los jalones firmes en la agitada evolución de su arte. A partir de 1902 se interesa por la vida del circo, por los payasos y acróbatas trashumantes, cuya sordidez dignifica con un halo pintoresco, sentimental y melancólico. Según su costumbre, toma numerosos apuntes, realiza estudios con variaciones, insiste sobre los mismos personajes a los que reconoceremos en varios cuadros y, en definitiva, se obstina en llegar hasta el final en el conocimiento de los modelos que ha elegido.
Establecido definitivamente en París desde 1904, al año siguiente concluye esta obra, en la que agrupa a todos sus saltimbanquis, tristes, estáticos, con sus trajes ajados y vistosos, ante un paisaje desolado y desértico, “en un entristecido cosmos”, como dice Rainer Maria Rilke en el poema que dedicó diez años más tarde a esta pintura.
Es el cuadro más representativo de la “época rosa”, como se llama a este período de la producción picassiana, en que trocó los colores intensos de su época azul por estos grises sonrosados de exquisita delicadeza.

Agnus Dei - Francisco de Zurbarán

Agnus Dei, Francisco de Zurbarán, Museo del Prado, 1635-40, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1635-40
Óleo sobre lienzo
38 x 62 cm.
Y le preguntaron: «¿Por qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo ni Elías ni el profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia.» Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre, que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel.»
Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: "Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo." Y yo le he visto y doy testimonio de que éste es el Elegido de Dios.»
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios.» Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús.

Originalmente siempre es representado de pie, apoyado sobre tres patas y agarrando el estandarte con otra, pero aparece otra forma del cordero tumbado (en este caso, herido o ya degollado).
El pintor demuestra su gran capacidad técnica para mostrar los detalles y las texturas, lo que se manifiesta en la humedad del hocico o en los ojos, con sus delicadas pestañas, así como en la aspereza de los cuernecillos y el tacto esponjoso de la lana.

Altar de Dresde - Albert Durero

Altar de Dresde, Albert Durero, Gemäldegalerie Alte Meister, 1496-1497, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Gemäldegalerie Alte Meister
1496-1497
Temple sobre lienzo
114 x 96,5 cm.
En el centro, la Adoración del Niño, y en los laterales, san Antonio, a la izquierda y a la derecha san Sebastián.
Son visibles elementos flamencos en el anecdótico san José y en el tipo físico de la Virgen. En el abultado rostro de la Virgen, casi vulgar en la placidez de la adoración, tal vez envilecido por el tiempo al resecarse y oscurecerse los tenues colores al temple. Aparte de la sabiduría pictórica y del dibujo, aparte de la iconografía narrativa, que nos parece inusitada, la carga patética, la atmósfera de vida y de muerte, crepuscular y extraña, fueron ciertamente deseadas y creadas como tales por Durero; esta Adoración sin alegría de un niño demasiado pequeño y tan profundamente dormido que parece un pequeño cadáver, recuerda la comparación teológica entre el sueño de la infancia y el de la muerte; recuerda el corporal de la liturgia, el pequeño mantel que el sacerdote extiende sobre el altar para colocar la hostia consagrada y que simboliza los pañales de Jesús niño y el sudario de Cristo muerto. Adoración y Llanto se unen así; y por algo las Vírgenes venecianas que adoran al Niño dormido en sus regazos evocan irresistiblemente la imagen de la Piedad.

jueves, 20 de octubre de 2016

Pescador entregando el anillo de San Marcos al Dux - Paris Bordone

Pescador entregando el anillo de San Marcos al Dux, Paris Bordone, Galería de la Academia de Venecia, 1533-1535, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Galería de la Academia de Venecia
1533-1535
Óleo sobre lienzo
370 x 300 cm.
Estilo orientado a la “maniera grande” de Tiziano –de quien probablemente fue discípulo-, con todos sus ingredientes monumentales, ceremoniales y coloristas. Este cuadro ha de considerarse la obra maestra del pintor. La composición narra el episodio final de una leyenda popularizada en la pintura veneciana del momento. Según dicha leyenda, el 25 de febrero de 1340 se desencadenó sobre la ciudad una fuerte tormenta, promovida por un barco cargado de demonios que ancló en la embocadura del puerto del Lido. En su transcurso, tres personajes se presentaron a un humilde pescador, pidiéndole que los condujera hacia dicha embarcación; éste accedió a sus deseos y, al llegar junto a la nave demoníaca, observó cómo sus pasajeros hacían el signo de la cruz, provocando su desaparición y el cese de la tormenta. Antes de partir, los tres personajes revelaron su identidad al pescador; eran los santos patronos de la ciudad: Jorge, Nicolás y Marcos. El último le dio su anillo en prueba, con la orden de entregarlo al Dux. La figura del Dux debe retratar sin duda a Andrea Gritti, quien gobernó en Venecia desde 1522 a 1538, mientras que los senadores que lo acompañan representan también a personajes de la época.

Dama con mantilla - Alexander Roslin

Dama con mantilla, Alexander Roslin, Museo Nacional de Estocolmo, 1768, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo Nacional de Estocolmo
1768
Óleo sobre lienzo
65 x 54 cm.
Uno de los retratos más encantadores de todo el rococó europeo, la modelo es Suzanne Giroust esposa del pintor.
Esta figura femenina es una verdadera delicia de coquetería por ese gesto con que el abanico aparta la mantilla de seda negra y descubre el gracioso rostro e insinúa la turgencia del seno.

Autorretrato - Pablo Ruiz Picasso

Autorretrato, Pablo Ruiz Picasso, Galería Nacional de Praga, 1907, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Veletrzni Palace (Galería Nacional de Praga)
1907
Óleo sobre lienzo
50 x 46 cm.
El cuadro es del año 1907. Sabido es que la fecha tiene importancia fundamental para el estudio de cualquier producción del pintor malagueño a fin de situarla exactamente en el punto que le corresponda dentro de su vertiginosa evolución.
Todavía hay mucho de expresionista en la estilizada exageración de los rasgos faciales, pero éste es sólo un instrumento de que se vale Picasso para resolver los problemas de la construcción, que son los que realmente le interesan, una construcción analítica por planos. De aquí al cubismo no hay más que un paso, por lo que bien podemos calificar a este cuadro de precubista. El cubismo propiamente dicho nacerá inmediatamente, en la colaboración de Picasso con Braque.

Adán y Eva - Albert Durero

Adán y Eva, Albert Durero, Museo del Prado, 1507, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Adán y Eva, Albert Durero, Museo del Prado, 1507, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
                                                            Museo del Prado
1507
Óleo sobre tabla
209 x 81 y 80 cm.
La fecha de ejecución queda claramente expresada en la leyenda que aparece en el cartellino colgado de una rama del árbol que acompaña la efigie de Eva:  "Alberto Durero, alemán, la pintó después del parto de la Virgen, en el año del Señor de 1507". Ambos cuadros como requiere su condición de pareja, adoptan una composición similar; la posición de los cuerpos obliga a situar la representación de Adán a la izquierda y la de Eva a la derecha. La figura masculina se halla en actitud estática sobre un suelo pedregoso, con el torso y la cabeza ligeramente inclinados, de modo que el brazo y pierna diestros se separan del cuerpo. En la mano izquierda sostiene una rama del árbol del bien y del mal con el fruto prohibido; sus hojas cubren accidentalmente el sexo del varón. La disposición frontal queda dislocada por la visión en escorzo de los pies y las manos, que proporcionan el necesario pálpito vital a la figura. El rostro de Adán es descrito desde un plano inferior, por lo que su mandíbula adquiere una proyección que proporciona monumentalidad a la figura. Las facciones aparecen modeladas con magistral gradación de claroscuros y encuadradas por las guedejas rubias del cabello, descrito con gran minucia. La efigie de Eva se yergue asimismo sobre un suelo pedregoso, ante un homogéneo fondo negro. Su actitud comporta cierto grado de dinamismo, ya que la pierna derecha adelantada sugiere el inicio del movimiento, al tiempo que las manos indican todavía la permanencia de la figura en el lugar donde se ha situado su representación. La serpiente, encaramada al árbol, le ofrece pérfidamente la fruta prohibida. La simplicidad aparente de las figuras encubre, en realidad, un completo estudio de las anatomías, el modelado, el juego de los volúmenes y el equilibrio compositivo, el valor del espacio.

jueves, 13 de octubre de 2016

La Bañera - Edgar Degas

La Bañera, Edgar Degas, Museo D´Orsay, 1886, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D´Orsay
1886
Pastel sobre Cartón
60 x 83 cm.
Este pastel constituye un atrevido intento de dislocación perspectiva. Adopta el artista una posición que parece sugerir la observación por el ojo de la cerradura, a lo que contribuye la espontánea posición de la modelo, haciendo chorrear la esponja sobre su cuello. Desde este punto de vista, la mesa donde se hallan las jarras, un cepillo, tijeras y un postizo de pelo queda en un plano más elevado que la figura. Con objeto de suministrar claros elementos de interpretación compositiva, Degas ha permitido que el mango del cepillo y el asa de la jarra sobresalgan de la línea de dicha mesa. Su extraordinaria sensibilidad para captar el ambiente luminoso consigue transportar al espectador de esta obra al intimismo de una habitación femenina.

La muerte de Sardanápalo - Eugéne Delacroix

La muerte de Sardanápalo, Eugéne Delacroix, Museo del Louvre, 1827, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1827
Óleo sobre lienzo
392 x 496 cm.
Sitúa el pintor la escena en un inconcreto interior palaciego, en el que la acumulación de objetos y personajes oculta prácticamente la arquitectura. El monarca asiste desde su lecho a la matanza de sus esposas por los miembros de su guardia, en espera de suicidarse antes de que el enemigo que asedia la ciudad pueda penetrar en ella. De acuerdo con sus órdenes, el palacio ha sido incendiado, y ya se aprecia la proximidad del fuego en la densa humareda del lado derecho. La orgía compositiva permite al pintor ensayar los más atrevidos escorzos –por ejemplo el desnudo femenino de espaldas y de perfil, en la parte baja, a la derecha- y recrearse en la plasmación de un amontonamiento de objetos suntuarios, sin duda teatral. Delacroix ha sometido el aparente desorden a una norma de composición tradicional, la de acumular las formas en el triángulo cerrado por una diagonal del lienzo; el procedimiento procede de la pintura veneciana.
Un análisis en detalle es importante para comprender la técnica pictórica del maestro, con mucha libertad en cuanto a la ejecución, en la que la economía de esfuerzo alcanza un grado muy notable. Las formas están compuestas por amplias manchas de color, apenas concretadas por trazos lineales; incluso los rasgos de los rostros han sido sumariamente esbozados por toques que, en la distancia, producirán el apetecido efecto de realidad. Este procedimiento habría de interesar a los pintores impresionistas.

Diana saliendo del baño - François Boucher

Diana saliendo del baño, François Boucher, Museo del Louvre, 1742, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1742
Óleo sobre lienzo
57 x 73 cm.
La composición muestra a la diosa y a una de sus ninfas sobre un ribazo cubierto por suntuosas telas. El arco y el producto de la jornada de caza (una liebre y dos aves) se hallan arrinconados al lado derecho. Los perros beben en el curso de agua en el que antes se han sumergido Diana y su acompañante. Por el lado izquierdo, el paisaje se cierra con masas de espesura de tonos mitigados, en las que resaltan las hojas de los lirios acuáticos. El nexo entre las figuras, el bodegón y el paisaje lo proporciona una iluminación variable, capaz de modelar con dureza la anatomía de los perros y de resbalar con suavidad, evitando el contraste, sobre los tersos cuerpos femeninos.

miércoles, 12 de octubre de 2016

Los tejados rojos - Camille Pissarro

Los tejados rojos, Camille Pissarro, Museo de D’Orsay, 1877, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de D’Orsay
1877
Óleo sobre Lienzo
54,5 x 65,6 cm.
En este período la pintura de Pissarro busca constantemente los ambientes de atmósfera diáfana. Como demuestra esta pintura, no desdeña el artista plantearse cuestiones cromáticas de notable violencia, componiendo un mosaico en el que se oponen colores complementarios. La construcción del paisaje denota una geometrización de las formas sin duda debida a la relación con Cézanne y hasta cierto punto anómala en la producción de Pissarro. Es característico, sin embargo, su interés por la valoración del espacio atmosférico a través de la retícula que forman las desnudas ramas de los árboles.

El ajenjo - Edgar Degas

El ajenjo, Edgar Degas, Museo D´Orsay, 1876, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D´Orsay  
1876
Óleo sobre Lienzo
92 x 68,5 cm.
Puede considerarse la obra más popular de Edgar Degas. Pone de manifiesto el interés característico de este artista por componer con intención narrativa los temas tomados de la realidad. En este caso, ha dedicado una zona importante de la superficie pictórica a describir los planos inanimados y monótonos de los veladores de un café, relegando voluntariamente las dos figuras a un rincón de la tela. El efecto expresivo es de una gran intensidad. Las superficies del mármol, vistas en perspectiva, son una especie de camino que conduce forzosamente la mirada del espectador hacia los dos protagonistas. Para dar una secuencia al espacio, ha situado el pintor entre las dos primeras mesas un periódico plegado, olvido de un cliente que establece un puente en este camino óptico. Y en el conjunto de tonos apagados reverbera tan solo la copa de ajenjo, nota central de la composición. Tras ella, los personajes, aislados en sus propios problemas, constituyen un simple esbozo de la fauna humana que ha engullido la gran ciudad.

Desnudo en reposo - François Boucher

Desnudo en reposo, François Boucher, Alte Pinakothek de Munich, 1751, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Alte Pinakothek de Munich
1751
Óleo sobre Lienzo
59,5 x 73,5 cm.
El cuerpo de la joven modelo aparece engastado en un estuche, cuya atmósfera perfuma un pebetero oriental de bronce. El pintor utiliza su habitual procedimiento de valorar las calidades satinadas de la epidermis femenina con el contrapunto de las suntuosas telas. Escenografía, ambiente y materias resultan, en suma, el producto de un concepto decorativista de la pintura, cargado de voluptuosidad.

martes, 11 de octubre de 2016

La Libertad guiando al pueblo - Eugene Delacroix

La Libertad guiando al pueblo, Eugene Delacroix, Museo del Louvre, 1830, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1830
Óleo sobre lienzo
260 x 325 cm.
Constituye este cuadro un monumento a la Revolución de 1830 que destrono a Carlos X en beneficio de Luís Felipe. Muestra, pues, el lienzo a individuos del pueblo parisino que tomaron parte en los sangrientos acontecimientos del 28 de julio. Ante ellos, empuñando la bandera tricolor, una alegoría de la Libertad, tocada con el preceptivo gorro frigio. El contraste entre los personajes reales y la figura femenina proporciona el clima emocional del cuadro.

Entradas populares