viernes, 30 de diciembre de 2016

El molino de la Galette - Auguste Renoir

El molino de la Galette, Auguste Renoir, Museo D´Orsay, 1876, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D´Orsay
1876
Óleo sobre lienzo
131 x 175 cm.
Por su contenido festivo y anecdótico, favorecerían el que la opinión del público de la época se decantara finalmente por una tendencia que había hecho su aparición en el panorama de las exposiciones parisinas con aires inconformistas y revolucionarios. Renoir, que amaba los ambientes populares, realizó esta obra del natural. El escenario, con su luz matizada por el follaje, acoge a los tipos representativos de la clase media en sus actividades de una tarde de domingo. La mayor parte de los personajes aquí representados son, en realidad, amigos del pintor; la pareja que danza en primer plano, al lado izquierdo, está compuesta por el pintor español Pedro Vidal de Solares y Cárdenas y la modelo Margot. Al examinar en detalle ambas figuras se advierte claramente cuál es el fundamento de la técnica de Renoir, basada en la aplicación en trazos fundentes que, incluso en una reducida zona del lienzo, llegan a alcanzar el abanico espectral, el “arco iris”. La pincelada se desenvuelve con gran libertad de acción, sin respetar los contornos del dibujo previo. La luz que se ha filtrado por entre las hojas pone acentos de extraordinario verismo en las figuras, vibrantes de color.

Pueblo bretón bajo la nieve - Paul Gauguin

Pueblo bretón bajo la nieve, Paul Gauguin, Museo D’Orsay, 1894, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D’Orsay
1894
Óleo sobre lienzo
62 x 87 cm.
Supone un cambio temático con respecto a las obras precedentes. Pintado en 1894, durante el paréntesis en Europa, sirve para comprender la adaptabilidad de Gauguin a los escenarios más diversos. Es como si el autor hubiese retornado a sus primeros tiempos, refrescando un modo de ver el paisaje que merece el calificativo de impresionista y que puede relacionarse con el estilo de Pissarro. Hasta cierto punto constituye esta obra un ejercicio para olvidar el medio que el pintor ha abandonado, y al que pronto retornará para siempre.

miércoles, 28 de diciembre de 2016

En la terraza - Auguste Renoir

En la terraza, Auguste Renoir, Art Institute de Chicago, 1881, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Art Institute de Chicago
1881
Óleo sobre lienzo
100,5 x 81 cm.
La composición reúne los elementos que cimentaron el éxito de Renoir: tema agradable, figuras de belleza acorde con la moda del momento, paisaje apacible y sentimiento de libertad atmosférica. El cuadro retrata a una joven madre sentada en una silla de lona; a su lado, en pie, se halla la niña con sus manos en el borde de un cesto que contiene flores de diversos colores. La indumentaria de ambos personajes ha sido descrita con la técnica de pincelada diluida y ligera característica de su autor, la cual permite transparencias de la tonalidad blanca uniforme que constituye la preparación de la tela. En detalles de particular efecto expresivo, como el sombrero de la niña, decorado con flores, Renoir empastó el color con insistencia, con objeto de conseguir un relieve que contrasta con las zonas epidérmicas, tratadas en tonos casi uniformes, de calidad satinada. El rostro de la niña cobra gracias a ello una artificiosa simplicidad; la ausencia de sombras proporciona a sus rasgos, insinuados apenas por la fluctuación tonal, la dulzura que conviene a su condición infantil. Por su parte, los grandes ojos azules son como un espejo en el que se refleja la luz transparente del lugar.
Renoir utilizó en la composición el método de separación de planos que consiste en interponer una barrera entre las figuras y el paisaje de fondo. La barandilla de hierro por la que trepa la enredadera es el elemento que divide dos ambientes distintos, intimista el que alberga las figuras e ilimitado el del panorama fluvial.

El Temerario remolcado al dique seco - Joseph Mallord William Turner

El Temerario remolcado al dique seco, Joseph Mallord William Turner, National Gallery Londres, 1838, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
National Gallery Londres
1838
Óleo sobre lienzo
91 x 122 cm.
La composición tiene un simbolismo de cuño romántico, puesto que representa el último viaje de un viejo navío de combate, el “Temerario”, hacia el dique seco en que va a ser desguazado. El glorioso buque había desempeñado un importante papel en la batalla de Trafalgar; fue dado de baja de la marina británica en agosto de 1838, e inmediatamente, remolcado a Rotherhithe, donde se procedió a su despiece. El contraste entre las formas estilizadas, fantasmagóricas, del velero y la pesadez del remolcador a vapor expresa la oposición entre dos épocas de la navegación. La disposición de ambos barcos, ante un horizonte en el que el sol aparece en su ocaso, señala que el “Temerario” no pudo seguir tal curso en su último viaje. Ello subrayaría la arbitrariedad del pintor, cuyos paisajes son casi siempre imaginarios.

lunes, 26 de diciembre de 2016

La condición humana - René Magritte

La condición humana, René Magritte, Colección Privada, 1935, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Colección Privada
1935
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm.
El título hace referencia a la condición del hombre que consigue captar del mundo solo una visión propia, personal, influida por diversos factores y nunca objetiva. Las ilusiones ópticas contenidas en el cuadro y en la misma imagen se convierten en ilusiones psicológicas.
El artista analiza el lenguaje pictórico y pone en evidencia la dificultad de representar la realidad objetiva y metafísica, la discrepancia entre la realidad y su representación. A tal fin introduce en las obras textos escritos que producen cortocircuitos lógicos y llevan a reinterpretar la función de la pintura y su eficacia mimética real.

El Pífano - Edouard Manet

El Pífano, Edouard Manet, Museo D’Orsay, 1866, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D’Orsay
1866
Óleo sobre lienzo
160 x 97 cm.
El pifano, retrato de un niño de la guardia imperial, figura entre las obras más populares de este artista. El niño aparece en pie, con la pierna izquierda ligeramente adelantada y el cuerpo arqueado en la misma dirección, aplicado a la tarea de arrancar las notas precisas de su instrumento. El uniforme y el gorro, galoneado en oro, constituyen el pretexto para un ejercicio de captación de luces que alcanza su máxima vibración en los botones metálicos y en el estuche de latón dorado que lleva el niño colgado en bandolera. El fondo gris uniforme sobre el que se recorta la figura se halla indudablemente tomado de retratos de Velázquez y de Goya, véase el cuadro Pablo de Valladolid en este mismo blog.

viernes, 23 de diciembre de 2016

Café por la noche, Place Lamartine, Arles - Vincent Van Gogh

Café por la noche, Place Lamartine, Arles, Vincent Van Gogh, Yale University Art Gallery, New Haven (Connecticut), 1888, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Yale University Art Gallery, New Haven (Connecticut)
1888
Óleo sobre lienzo
72,4 x 92,1 cm.
Realizado en septiembre de 1888, este cuadro se aleja del agradable mundo de los cafés imaginados por los impresionistas y se ocupa de los momentos más oscuros y angustiosos.
Alejada del primer plano, en una perspectiva de velocidad vertiginosa, aparece una pareja, como una cosa más entre las cosas. La tosquedad del dibujo, el interés por los objetos y la preocupación moral recuerdan las obras holandesas de Vincent. Siempre se refirió a ella como a una obra equivalente a los Comedores de patatas, a la que remite la luz de las lámparas. Es una imagen de las condiciones de los marginados. Pequeña pero evidente referencia a la brevedad de la vida, el reloj marca las horas de una noche de soledad. Quizás Vincent recuerde las clepsidras insertadas en los memento morí de los alemanes (Recuerda que morirás). El espejo, que tanta importancia había tenido en los interiores de café de Manet como elemento de animación y magia, es aquí una oscura superficie negra, de reflejos sulfúreos. En el fondo rojo sangre, que evoca las terribles pasiones de la humanidad, las botellas, inmersas en la atmósfera de horno infernal que caracteriza la imagen, parecen apretarse unas contra otras. Debido a la impetuosa violencia de las líneas convergentes, la silla en primer plano parece arrollada por el flujo de ondas de angustia. La silla vacía aparece en la pintura de Vincent como metáfora obsesiva de la ausencia. El centro de la escena, se exceptúa la mesa de billar, que proyecta una sombra inquietante, está vacío y en el cuadro domina una sensación general de abandono, mientras que el colorido vivo y estridente comunica una idea de violencia.

El amor en el teatro italiano - Antoine Watteau

El amor en el teatro italiano, Antoine Watteau, Gemäldegalerie de Berlín, 1716, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Gemäldegalerie de Berlín
1716
Óleo sobre lienzo
37 x 48 cm.
En esta escena nocturna, en que la luna asoma tras los árboles, están los tradicionales personajes de la Commedia dell’arte: Pierrot tocando la guitarra; a su lado, y hacia la izquierda, asoma la cabeza de Colombina tras una dama que lleva el antifaz en la mano, y más allá el Dottore di Bologna con su nariz postiza. Hacia la derecha, Arlequín y Mezzetino alumbrando una antorcha y luego dos pastores, que deben ser Scapin y Breghella, más otras figuras imprecisas.
El efecto de luz está visto indudablemente en Rembrandt, pero sobre este influjo aparente se sobrepone el acento italiano, no sólo por la sugestión del tema, sino sobre todo por la fruición con que están pintadas las figuras y que se podría calificar de veneciana.

jueves, 22 de diciembre de 2016

La mujer de la perla - Camille Corot

La mujer de la perla, Camille Corot, Museo del Louvre, 1868-1870, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Louvre
1868-1870
Óleo sobre lienzo
70 x 55 cm.
En esta obra prescinde Corot de toda alusión al medio que la rodea. El retrato se atiene a fórmulas tradicionales y parece, en particular, inspirado por modelos renacentistas. Corresponde, sin duda, a la etapa de actividad del artista en Italia, donde su obra cobró un clasicismo de planteamiento, si bien mantuvo sus características de difuminación tonal y lumínica.

El aseo de Venus - Francesco Albani

El aseo de Venus, Francesco Albani, Galería Borghese, Hacia 1617, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Galería Borghese
Hacia 1617
Óleo sobre lienzo
154 cm. (diámetro)
Muestra a la diosa sentada en su carro y rodeada por ninfas; un amorcillo le presenta un espejo, mientras otros personajes alados se encaraman a un árbol y nadan en el estanque. El paisaje, de configuración amable y convencional, confiere a la escena el adecuado toque de bucolismo.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Los comedores de patatas - Vincent Van Gogh

Los comedores de patatas, Vincent Van Gogh, Van Gogh Museum Ámsterdam, 1885, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Van Gogh Museum Ámsterdam
1885
Óleo sobre lienzo
82 x 114 cm.
Los temas campesinos estaban muy difundidos en la pintura decimonónica, tanto en Holanda como en Francia, pero pintores como Millet e Israéls hacen una interpretación romántica de ellos. Van Gogh, por el contrario, renuncia al idilio, creando una imagen de gran crudeza y realismo. En una mísera cabaña, de espacio angosto y desnudo, están sentadas cinco personas de distintas edades, la familia campesina reunida en el momento de la comida vespertina. La luz inestable de una lámpara hace destacar los rostros angulosos y las manos nudosas, que muestran los signos del trabajo cotidiano. Las figuras aparecen aisladas, sus miradas no se cruzan y la niña que está en la sombra dando la espalda al espectador es un factor de distanciamiento que se excluye de la escena. Van Gogh no somete a sus personajes a idealización alguna, por el contrario destaca su tosquedad utilizando colores oscuros y sucios. En una carta a su hermano explica que ha querido subrayar que "estas personas han cavado la tierra con las mismas manos que ahora extienden hacia el plato" y añade: "Hablo del trabajo manual y de cómo se han ganado honradamente el alimento".

Los pescadores de coral - Jacopo Zucchi

Los pescadores de coral, Jacopo Zucchi, Galería Borghese, 1585, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Galería Borghese
1585
Óleo sobre cobre
55 x 45 cm.
También conocida como Alegoría del Descubrimiento del Nuevo Mundo.
Con un estilo que bordea el ingenuismo, describe el pintor las riquezas y exotismo del continente de reciente conocimiento. Las referencias a la riqueza perlífera del Nuevo Mundo determinan la inclusión de diosas o ninfas engalanadas con joyas marinas. Junto a ellas aparece una especie de Neptuno, cuya postura responde a la receta manierista. Las descripciones de los cronistas de Indias permiten imaginar al artista el aspecto de los indígenas, blancos y negros, tocados con turbantes y armados con arcos y extraños aparejos de pesca. Como símbolo de la fauna americana, uno de ellos lleva en el puño un papagayo, ave que en la época del cuadro era admirada en Europa por su rareza. El paisaje es anodino y formulario.

martes, 20 de diciembre de 2016

La fuente de Villa Torlonia, en Frascati - John Singer Sargent

La fuente de Villa Torlonia, en Frascati, John Singer Sargent, Art Institute de Chicago, 1907, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Art Institute de Chicago
1907
Óleo sobre lienzo
71,4 x 56,5 cm.
La obra posee la frescura y espontaneidad propias de una nota realizada en vivo. Este apunte corresponde al viaje a Italia efectuado en 1907, en compañía de Jane Erin Emmet y su esposo, el retratista Wilfred de Glehn, amigo y discípulo de Sargent. Ambos han sido sorprendidos en el marco del parque de la Villa durante una sesión de pintura. La dama, sentada sobre un pedestal, tiene ante sí el caballete y la tela, en la que aplica el color bajo la atenta mirada de su marido. Al fondo, el verdor del follaje se halla interrumpido por el chorro del surtidor de la fuente, descrito con pinceladas rugosas que crean un efecto ilusionista. Las superficies del vestido de la pintora y de los elementos arquitectónicos han sido asimismo tratados con un mosaico de tonos y una carga de pigmento que producen una vibrante impresión.

Aparición del Apóstol San Pedro a San Pedro Nolasco - Francisco de Zurbarán

Aparición del Apóstol San Pedro a San Pedro Nolasco, Francisco de Zurbarán, Museo del Prado, 1629, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado 
1629 
Óleo sobre lienzo 
179 x 223 cm.
El propósito de la obra de Zurbarán es crear una emoción mística por medio de figuras descritas con rigor naturalista. El santo, arrodillado en su celda, contempla en éxtasis a su patrono que se le aparece crucificado cabeza abajo. Por las características formales que ofrece, es dado rastrear en este lienzo, junto al conocimiento de la producción de Ribera, la influencia del joven Velázquez.

lunes, 19 de diciembre de 2016

Retrato de Picasso - Juan Gris

Retrato de Picasso, Juan Gris, Art Institute de Chicago, 1912, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Art Institute de Chicago
1912
Óleo sobre lienzo
92,3 x 74,4 cm.
El retrato pone de manifiesto la lucidez del artista, al que hay que considerar como cabeza de serie de la tendencia cubista, incluso por encima del propio Picasso y de Braque. Imbuido del conocimiento de la pintura parisina de la etapa anterior, el artista justificó así su posición con respecto al cubismo incipiente: “Cézanne de una botella hace un cilindro; yo parto del cilindro para crear un individuo de un tipo determinado, de un cilindro hago una botella, un cierto tipo de botella. Cézanne se dirige hacia la arquitectura; yo parto de la arquitectura… Esta pintura es a la otra lo que la poesía es a la prosa”. A pesar de la distorsión de los planos, la efigie de Picasso es reconocible, cobra solidez y precisión gracias al nítido juego de luces y sombras. Un examen a fondo revela que los elementos geométricos que integran la composición se hallan basados en formas puras: prismas, triángulos, cilindros. Por su parte, los rasgos del rostro son, a pesar de su deformación, los del de Picasso, y se antoja casi milagroso tal parecido, que sobrevive a la mutilación de la forma.

La cocinera - Pieter Aertsen

La cocinera, Pieter Aertsen, Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, 1559, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica
1559
Óleo sobre tabla
127 x 82 cm.
Una mujer robusta y arrogante se dispone a preparar una gran comida. Ya ha ensartado un ave, una pierna de res y otra pieza, que puede ser un cochinillo, en el espetón de hierro, mientras dispone también las verduras que han de acompañar a esos manjares. El lugar donde se prepara el banquete tiene aspecto señorial. La estampa, de un gozoso epicureísmo que ahora se atreve a introducirse en el arte, es una exaltación de la buena vida y del placer cotidiano.
Pictóricamente la obra significa un decidido avance hacia la representación de volúmenes y de calidades. También hacia una composición libre y asimétrica, que aquí se resuelve trazando dos líneas oblicuas dominantes que se cruzan en un aspa de brazos muy desiguales.

domingo, 18 de diciembre de 2016

Ecos de un grito - David Alfaro Siqueiros

Ecos de un grito, David Alfaro Siqueiros, Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1937, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte Moderno de Nueva York  
1937 
Esmalte sobre madera 
121,9 x 91,4 cm.
David Alfaro Siqueiros se presenta como el artista instintivamente atraído por cuanto represente lucha de clases, polémica social y erotismo. Su estilo realista se halla influido por la cinematografía. Sobre un escenario desolado, cubierto de detritus que sugiere que el lugar ha sido arrasado por la bomba atómica, aparece un niño de rasgos negroides. Su cabeza está ampliada una segunda vez, en un primer plano patético.

Aparición de san Nicolás de Bari en un naufragio - Fra Angélico

Aparición de san Nicolás de Bari en un naufragio, Fra Angélico, Museos Vaticanos, 1437, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museos Vaticanos
1437
Temple sobre tabla
35 x 61,5 cm.
Parte de la predela de un políptico dedicado a san Nicolás de Bari, que ejecutó Fray Angélico en 1437. En las figuras humanas se advierte un deseo realista y monumental; a la consistencia de los ropajes y la firmeza de los gestos se suman escenarios grandilocuentes, en los que las arquitecturas y el paisaje adquieren un valor expresivo. La pintura corresponde a una etapa en la que el artista no ha alcanzado todavía la plenitud de su estilo, la característica simplificación formal de los personajes y la austeridad en la composición de los escenarios. Con una gama de color vibrante y luminosa resuelve escenas que narran simultáneamente episodios diversos de la vida del santo. En esta obra escenifica el artista dos milagros realizados por el santo tras su consagración episcopal, relata la demanda del santo a un comerciante de cien celemines de grano, con objeto de distribuirlos entre los habitantes de la ciudad hambrienta, petición que comportó la prodigiosa multiplicación de la carga de los barcos, así como el salvamento de un bajel en trance de naufragio. El examen de la tabla revela un ritmo compositivo que cimenta la unidad de los elementos paisajísticos y la figura.

sábado, 17 de diciembre de 2016

Busto de Cristo - El Greco

Busto de Cristo, El Greco, Sternberg Palace, 1595-97, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Sternberg Palace (Galería Nacional de Praga
1595-97 
Óleo sobre lienzo 
61 x 46 cm.
Rodeada por una misteriosa luz que compone un halo romboidal, la cabeza del Redentor se halla inclinada hacia la derecha, según el eje de una de las diagonales del lienzo, dirigiendo la mirada hacia lo alto. La composición es de un característico sintetismo, puesto que no incluye alusión alguna al escenario en el que se halla situada la figura, ni la descripción de los detalles de su indumentaria, una túnica carmesí tratada en amplios planos por luces doradas. Es forzoso, pues, que la atención del espectador se concentre en los rasgos longilíneos del rostro, enmarcado por un mechón de cabellos que cae sobre el hombro formando elegantes rizos, y cuya expresión viene dada por los grandes ojos, dotados de irisaciones acuosas. El procedimiento pictórico revela una gran economía de esfuerzo y la búsqueda de efectos ópticos de vibración lumínica que integren la figura en su irreal entorno atmosférico. El Greco prescinde de las líneas de contorno, modelando las formas mediante transiciones tonales de extraordinaria fluidez.

Baile en verano - Anders Zorn

Baile en verano, Anders Zorn, Museo nacional de Estocolmo, 1897, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo nacional de Estocolmo
1897
Óleo sobre lienzo
140 x 98 cm.
Anders Zorn como huésped de su ilustre colega, el príncipe Eugenio, que también era pintor, se entusiasmo ante el baile que con ocasión del solsticio de verano se celebraba en la luz que no se extingue de la noche boreal.
Aunque el reloj marque una hora avanzada, no ha oscurecido y las parejas vestidas con trajes típicos bailan ardorosamente sobre la hierba, ante la vetusta mansión de madera y bajo el engalanado poste totémico. El príncipe animó a Zorn y hasta amistosamente le exigió que pintara aquella escena inolvidable. Zorn cumplió su promesa y el resultado es este cuadro, en que el artista dosifica sutilmente la luminosidad del interminable ocaso nórdico y retrata a sus paisanos en una composición dinámica, de amplias masas de color modeladas por la fluidez del pincel. Puede apreciarse la magistral soltura de la ejecución en la pareja central de bailarines.
Ningún otro trozo de pintura podría resumir con mayor autenticidad el espíritu de la pujante escuela sueca que este cuadro fechado en 1897.

jueves, 15 de diciembre de 2016

Composición VII - Wassily Kandinsky

Composición VII, Vasily Kandinsky, Galería Tretiakov, 1913, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Galería Tretiakov
1913
Óleo sobre lienzo
200 x 300 cm.
La elección del título no es casual: el término «composición» denota una intensa meditación formal. En 1909 el artista realiza la primera de sus «Improvisaciones», en las que dispone los colores libremente, sin relación alguna con el objeto, expresión inconsciente de su personalidad. En 1911 realiza seis «Impresiones», y entre 1909 y 1939 elabora diez «Composiciones». De 1909 y 1910 son los títulos de las series Impresiones, Improvisaciones, Composiciones, que provienen del campo musical y hacen referencia respectivamente a las pinturas aún vinculadas a la impresión natural, a las marcadas por la evocación de elementos naturalistas pero ya abstractos y, por último, a las completamente desvinculadas de la representación objetiva.
Este es el cuadro más importante del primer período abstracto de Kandinsky. Se trata de una obra precedida por un largo estudio, mil dibujos y acuarelas preparatorias, que denota una gran complejidad, dinamismo y, sobre todo, una enorme libertad formal.
Para penetrar en el arte de Kandinsky, hay que tener presente la importancia de la música: el mundo es fundamentalmente un fenómeno sonoro que el artista ve en su libertad de germinación continua, el pintor encontrará en ella inmediata inspiración para la plena realización de su lenguaje artístico.

Pequeña Crucifixión - Matthias Grünewald

Pequeña Crucifixión, Matthias Grünewald, National Gallery of Art Washington, Hacia 1510, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
National Gallery of Art Washington
Hacia 1510
Óleo sobre tabla
62 x 46 cm.
La composición -el Cristo, la Virgen, san Juan y la Magdalena ante un paisaje sombrío- es absolutamente tradicional y, a pesar de ello, este Calvario no puede ser más insólito por el sentimiento trágico que lo anima, por el horror que infunde y por el desgarro de su ejecución. La figura del Señor es de un patetismo inigualado, con el cuerpo lacerado, el rostro exangüe, los pies violentamente torcidos, los dedos crispados, en una repulsiva visión de la muerte. Las restantes figuras muestran un dolor desesperado, que se exterioriza en los gestos de caras y manos e incluso en el movimiento corporal.
A estas sensaciones contribuye la misma materia pictórica, áspera y desaliñada, pero con una tremenda fuerza plástica.

domingo, 27 de noviembre de 2016

La maja desnuda y La maja vestida - Francisco de Goya

La maja desnuda, Francisco de Goya, Museo del Prado, Antes de 1800, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
Antes de 1800
Óleo sobre lienzo
98 x 191 cm.
La maja vestida, Francisco de Goya, Museo del Prado, 1800 - 1808, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1800 - 1808
Óleo sobre lienzo
95 x 190 cm.
Entre los lienzos más divulgados del artista figuran las dos majas, acerca de cuyo modelo se han formulado diversas especulaciones. Es inconsistente la suposición de que sean retratos de la Duquesa de Alba, basada en el hecho del enamoramiento del pintor durante su estancia en la propiedad que aquélla poseía en Sanlucar de Barrameda. Aparecen documentados, con el titulo de “Gitanas”, en el catálogo de la colección de Godoy, y es el retrato de Pepita Tudó su probable amante, las obras se guardarían en forma de díptico de modo que la vestida tapase a la desnuda y, al levantarse, mostrara la versión sin velos.

Crucifixión - Matthias Grünewald

Crucifixión, Matthias Grünewald, Museo de Arte de Basilea, Hacia 1515, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte de Basilea
Hacia 1515
Técnica mixta sobre madera
74,9 x 54,4 cm.
Aparecen las Marías y un soldado cubierto con armadura al pie de la cruz que se recorta sobre un cielo ennegrecido por sobrenatural eclipse, bajo el cual el paisaje de llanura cobra un aspecto de total irrealidad. La feroz expresividad del artista produce un Crucificado de aspecto deforme, patizambo, de brazos extremadamente largos y manos crispadas por la perforación de que han sido objeto. Su cuerpo está cubierto de manchas de sangre y la cabeza cuelga yerta sobre el hombro derecho. Los ropajes de las figuras que asisten al martirio denotan en Grünewald un gusto por los ritmos geométricos.

domingo, 20 de noviembre de 2016

El 3 de mayo en Madrid o ''Los fusilamientos'' - Francisco de Goya

El 3 de mayo en Madrid o Los fusilamientos, Francisco de Goya, Museo del Prado, 1814, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1814
Óleo sobre lienzo
268 x 347 cm.
El acontecimiento plasmado en el cuadro ocurrió en 1808. Napoleón había invadido España y la casa real tenía que seguir sus órdenes. El 2 de mayo de 1808, una parte del pueblo de Madrid intenta evitar la salida del infante Don Francisco de Paula hacia Francia ordenada por los franceses. La situación se descontroló y las tropas francesas dispararon contra los madrileños, en lo que se conoce como el levantamiento del 2 de mayo. El estallido de la Guerra de la Independencia en mayo de 1808 supone un grave conflicto interno para Goya, ya que su ideología liberal le acerca a los afrancesados y a José I, mientras que su patriotismo le atrae hacia los que están luchando contra los franceses.
En el lienzo se puede ver una visión patriótica de los hechos acaecidos el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Fue pintado años después de los acontecimientos. Goya pretende llamar la atención reflejando en el cuadro un sentido de cronista fotográfico. Con sus pinceles plasma cómo pudo ser el episodio que encendió la guerra con toda su violencia y su crueldad para manifestar su posición contraria a esos hechos y dar una lección contra la irracionalidad del ser humano, como correspondía a su espíritu ilustrado. La ejecución es totalmente violenta, con rápidas y gruesas pinceladas, así como grandes manchas, como si la propia violencia de la acción hubiera invadido al pintor.
En este óleo de estilo romántico el protagonista absoluto es el pueblo, no están representados de forma personal, es el pueblo anónimo el héroe colectivo. Éste es un concepto claramente romántico y moderno de entender la guerra y los logros nacionales, que se atribuyen al pueblo y su voluntad, y no a sus dirigentes.
El grupo de hombres de la izquierda presenta espontaneidad y desorganización; se enfrentan horrorizados a un pelotón de fusilamiento bien pertrechado, perfectamente alineado y del que se desprende una imagen de organización y eficiencia. Pero, sin embargo Goya no ha pintado el rostro de ninguno; los franceses sin rostro no son nadie, tan solo una máquina de guerra delimitada por una negra pincelada que contrasta con el otro grupo. No hay un oficial al mando, únicamente el pueblo que va a morir, el pueblo que se debe matar.
En cuanto al color, predomina una paleta de tonos oscuros: negros, grises, marrones y algún toque verde. Desaparece el dibujo, predominando la mancha. Existe un fuerte contraste con la oscuridad reinante en el fondo del cuadro, roto con el blanco de la camisa del hombre que alza las manos, la luz del farol y el rojo de la sangre que marcan dramáticamente la escena de muerte.
Goya utiliza el juego de luces y sombras para destacar el dramatismo de la situación. La única luz artificial proviene del farol situado entre los que van a ser fusilados, y a los que ilumina, y el pelotón de fusilamiento, al que oscurece, es decir que hace de eje divisorio entre los héroes y los villanos.
Las víctimas forman tres grupos definidos, los que están a la espera de ser fusilados y que ven con horror su futuro, los que están siendo fusilados y los muertos. Los grupos se ven de derecha a izquierda, lo que introduce un elemento de transcurso del tiempo en la composición.
En primer término, dentro del grupo que ya ha sido fusilado, un hombre cuyo cuerpo yace en el suelo con los brazos extendidos, y presagia el destino de los rebeldes que aún permanecen en pie. El siguiente personaje que va a ser fusilado, ocupa el centro de la composición, y resalta del resto de los personajes. Posee los brazos extendidos hacia arriba, esto nos recuerda a un crucificado, y de hecho si nos fijamos bien en sus manos se observan estigmas en las palmas. Con este detalle Goya pretende hacer ver que el asesinato de indefensos es una realidad que se repite una y otra vez, no es una circunstancia propia de esta guerra, sino de todas las formas de crueldad.
La composición posee una profundidad lograda con dos líneas diagonales, la de la montaña del Príncipe Pío con el grupo de civiles y la del pelotón de fusilamiento. Las líneas ondulantes de brazos y sables y las horizontales de los fusiles dan a la escena un intenso dramatismo. Goya compuso este lienzo de modo que el espectador casi se viera obligado a contemplar la escena desde la posición de los soldados, así podremos captar la angustia y el miedo del que va a ser ajusticiado.
Cuando su criado le pregunta a Goya: «Señor, ¿para qué pinta usted estas barbaridades de los hombres?», el pintor le dice: «para tener el gusto de decirles eternamente a los hombres que no sean bárbaros».
El pintor presenció los eventos de mayo de 1808. Esto lo contó, Isidoro Trucha, el jardinero de Goya, que afirma haber acompañado al pintor durante la noche de la masacre a observar los cuerpos de los ejecutados. El testimonio de Trucha es : «en medio de charcos de sangre vimos una porción de cadáveres, unos boca abajo, otros boca arriba, en la postura del que estando arrodillado, besa la tierra, otro con las manos levantadas al cielo, que pide venganza o tal vez misericordia».
Es probable que sea verídico, pues la narración incluye la descripción de «un personaje temeroso y mordiéndose los puños» y «un charco de sangre», que en el cuadro Goya pintará con gran realismo.
Forma una serie con el cuadro el Dos de mayo (La carga de los mamelucos). Este cuadro como su pareja recibieron críticas dispares a lo largo del tiempo. Tras su exhibición al aire libre con motivo del retorno de Fernando VII, se almacenaron por largo tiempo y se sabe que hacia 1850, se guardaban en el Museo del Prado, pero no se exhibían. El pintor Madrazo, director del museo, llegó a decir que eran obras de discutible ejecución, muy inferiores a los retratos más famosos del artista. Fue décadas después, con el auge del Romanticismo y el Impresionismo, cuando estas pinturas cobraron fama mundial.
La obra fue trasladada a Valencia en 1937 junto con todo el fondo del Museo para evitar posibles daños durante la Guerra Civil, pero durante el trayecto la obra sufrió un accidente. Los desperfectos se fueron reparando gracias a las restauraciones emprendidas en 1938, 1939, 1941 y 2008. En esta última se ha procedido a la limpieza completa del cuadro, a base de rebajar los barnices amarillentos que cubrían gran parte de la obra.

El 2 de mayo de 1808 en Madrid o ''La lucha con los mamelucos'' - Francisco de Goya

El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La lucha con los mamelucos, Francisco de Goya, Museo del Prado, 1814, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1814
Óleo sobre lienzo
268,5 x 347,5 cm.
Muestra el inicio de la sublevación del pueblo de Madrid contra las fuerzas de ocupación francesas, mostrando el ataque de los patriotas a los mamelucos, guerreros egipcios incorporados a la guardia imperial de Napoleón, y a los dragones de la emperatriz, que custodiaban la salida del Palacio Real del último de los infantes don Francisco de Paula.
La composición esta llena de energía, rabia y desesperación, es de un dramático realismo -probablemente realizada sobre apuntes tomados del natural- y su escala gigantesca le confiere un extraordinario poder expresivo. La tensión de los cuerpos, el horror en las expresiones, la efusión de sangre y el rigor de los efectos luminosos convierte a este cuadro en ejemplo destacado del expresionismo pictórico de todos los tiempos.

sábado, 19 de noviembre de 2016

La familia de Carlos IV - Francisco de Goya

La familia de Carlos IV, Francisco de Goya, Museo del Prado, 1800, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1800
Óleo sobre lienzo
280 x 336 cm.
Pintado en Aranjuez en la primavera de 1800; al igual que Velázquez en Las Meninas, Goya se autorretrató en la parte izquierda del cuadro.
Muestra a los miembros de la familia real, en el centro aparece la reina María Luisa que rodea con su brazo a su hija, la infanta María Isabel, mientras toma de la mano al infante Francisco de Paula, por él está amorosamente unida al rey. Este, a la derecha, está adelantado al primer plano, que ocupa también a la izquierda su hijo heredero, el príncipe Fernando, a cuya espalda aparece su hermano, el infante Carlos María Isidro. A la derecha de la composición está el grupo formado por los duques de Parma, Luís de Borbón y su esposa la infanta María Luisa, que lleva en brazos a su hijo Luís, nieto de los reyes. Detrás del rey aparece su hermano, el infante Antonio Pascual, y su esposa, la infanta María Amalia, ya muerta, mientras que al fondo a la izquierda se sitúa la hermana del rey, la infanta María Josefa. La figura femenina de perfil, junto a Fernando representa a la prometida del príncipe heredero. Por último, el propio pintor se retrata en segundo término, en la penumbra, mirando al espectador, en una disposición similar a la de Velázquez en Las Meninas.

Encuentro de san Erasmo y san Mauricio - Matthias Grünewald

Encuentro de san Erasmo y san Mauricio, Matthias Grünewald, Alte Pinakothek de Munich, 1523, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Alte Pinakothek de Munich
1523
Óleo sobre tabla
226 x 176 cm.
En la pintura sobre tabla, san Erasmo y san Mauricio dialogan ante un grupo de guerreros y prelados, sugerido tan sólo por unas pocas figuras. El segundo de éstos ha sido caracterizado como un individuo de la raza negra y aparece vestido con armadura, llevando un gran mandoble al cinto. San Erasmo, por su parte, puede suponerse que represente al encargante de la obra, Albrecht von Brandenburg. Ambos personajes poseen una monumental simplicidad que los hermana en el diálogo.

viernes, 18 de noviembre de 2016

Autorretrato con halo - Paul Gauguin

Autorretrato con halo, Paul Gauguin, National Gallery of Art Washington, 1889, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
National Gallery of Art Washington
1889
Óleo sobre madera
79,2 x 51,3 cm.
En éste autorretrato, los colores dominantes son un rojo y un amarillo vivísimos y enteros, que parten el cuadro por la mitad. A ellos se superpone la faz aguileña y snob del pintor con trazos rotundos y un modelado consistente. Pero además Gauguin se entrega al simbolismo y se adjudica los atributos que le revisten de la condición de nuevo Adán, junto a las manzanas que penden de una ramita y teniendo una serpiente entre los dedos. El reptil y los tallos de una extraña planta se combinan para formar un arabesco y establecer particiones tajantes del espacio pictórico, a la manera de los esmaltes alveolados.
Y todavía el autor se concede a sí mismo una aureola de santidad, flotante sobre su cabeza, en una curiosa exaltación de la propia personalidad.

Anunciación - El Greco

Anunciación, El Greco, Museo de Arte de Sao Paulo, 1600, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo de Arte de Sao Paulo
1600
Óleo sobre lienzo
107 x 74 cm.
Las figuras de la Virgen y el ángel aparecen en un medio inconcreto y dramático. Éste sobre un rompimiento de nube, con las alas extendidas sobre un fondo impenetrable en el que se recorta, entre jirones de niebla, el Espíritu Santo. María, sorprendida durante la lectura, tiene a sus pies un canastillo con ropa y junto a él un jarro con flores. La escena recibe una iluminación cenital que encuentra su camino a través de la oscuridad circundante y resbala con matices satinados sobre el rostro y la indumentaria marianos; el ángel parece visible a costa de la claridad que refleja la figura principal. Los ropajes y los elementos nubosos denotan una técnica pictórica que es exclusiva del Greco, compuesta por amplias pinceladas de libertad y violencia inconfundibles. Este instrumento sirve para construir un conjunto determinado por conceptos de hondo misticismo y cuyo propósito último es el de transmitir una emoción de raíz espiritual.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Mujeres de Tahití - Paul Gauguin

Mujeres de Tahití, Paul Gauguin, Museo D´Orsay, 1891, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo D´Orsay
1891
Óleo sobre lienzo
69 x 91,5 cm.
Lienzo que significa el primer contacto del pintor con un mundo que ha de cautivarle por su sencillez y autenticidad. En este medio cobra madurez y estilo definitivo su pintura. Gauguin ha encuadrado de forma muy estricta las dos figuras sentadas sobre la playa, de modo que sus formas llenan por completo el lienzo subrayando la noción de que constituyen tan solo un fragmento de la realidad. La franja de arena y el verde trazo de mar, con su calidad de superficies planas, establecen el contrapunto de las líneas curvas utilizadas en la construcción de las figuras.

El caballero de la mano en el pecho - El Greco

El caballero de la mano en el pecho, El Greco, Museo del Prado, Hacia 1578-80, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
Hacia 1578-80
Óleo sobre lienzo
81,8 x 65,8 cm
.
Uno de los retratos más conocidos del Greco, obra que frecuentemente se toma como ejemplo representativo de la sociedad hidalga española de la época. El pintor ha descrito la figura en medio cuerpo y posición frontal, con la mano derecha extendida sobre el traje, que se halla sobriamente decorado por una cadena de oro de la que pende una medalla. La golilla y los puños son de encaje. El personaje lleva barba cuidadosamente recortada y su rostro ofrece una amplia frente. Al examinar el contorno de su cuerpo, apenas perceptible sobre el fondo negro, se advierte que el hombro izquierdo cae de forma anormal, circunstancia que tal vez pudiera indicar que dicho caballero era manco, incapaz en suma de servirse del brazo que cuelga inerte junto a la rica empuñadura labrada en oro de su espada.

martes, 15 de noviembre de 2016

Mujer desnuda en el sillón rojo - Pablo Ruiz Picasso

Mujer desnuda en el sillón rojo, Pablo Ruiz Picasso, Tate Modern, 1932, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Tate Modern
1932
Óleo sobre lienzo
129,9 x 97,2 cm.
Picasso pinta a María Teresa Walter, muchacha de sencilla belleza, que le inspira obras en las que expresa sin rodeos una sensualidad callada y plena, a quien por su mata de pelo rubio es fácil de reconocer en diversos cuadros de mujeres durmiendo, echadas o sentadas.
Dentro de la ingente labor de Picasso, ésta es una época estilísticamente imprecisa, en la que se combinan ciertos resabios del cubismo con un desenfado y aun con una intención expresionista. Lo más característico de este cuadro es la superposición del perfil sobre el rostro de frente, dando a la fisonomía cierto aspecto lunar.

El carro de heno - El Bosco, Hieronymus Bosch

El carro de heno, Puertas, El Bosco, Hieronymus Bosch, Museo del Prado, 1512–15, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
El carro de heno, El Bosco, Hieronymus Bosch, Museo del Prado, 1512–15, Caravaggio, Sevilla, Barroco, Barcelona, Madrid, España, Obras maestras, Pintura, Escultura, Poesía, Artistas más universales, los Museos más importantes, las Obras maestras. Artistas, Museo del Prado, D'Orsay, Louvre, National Gallery, París, Londres, Renacimiento, Impresionismo, Diseño, Poesía, Museo, Videos, New York, Florencia, Moscu, Viajes y más en Galerias de pintura, http://galeriasdepintura.blogspot.com, Galeria de pinturas, galería pinturas, Galeria,
Museo del Prado
1512 – 1515
Óleo sobre tabla
147,1 x 224,3 cm.
Esta obra responde a una concepción similar al Jardín de las Delicias; cerrada presenta el tema del camino de la vida, en el que toda suerte de peligros acecha al viandante. En la parte interior de las puertas hallamos, a la izquierda, el Paraíso terrenal, con los episodios de la creación de Eva, la tentación y el castigo de los primeros padres; a la derecha, de nuevo el infierno con sus hórridos tormentos. La composición principal muestra el decurso pecaminoso de la vida humana, simbolizado por el carro del heno o cima del placer carnal. Sobre el monumental vehículo sitúa el artista a una pareja amorosamente abrazada y, sentados en el suelo, una dama que canta acompañada por dos varones, uno de los cuales toca un laúd. El grupo se halla flanqueado por un ángel en actitud orante y con la mirada dirigida al cielo, donde se halla el Salvador, y un demonio de híbrida anatomía, tratado en grisalla. Bajo la carreta se desarrolla la lucha del pueblo, empeñado en ascender al tabernáculo de la felicidad temporal. La siguen, a caballo, figuras alegóricas del poder; el Papa, el Emperador y el Rey. El vehiculo es arrastrado por seres heterogéneos, mitad humanos, mitad animales. En el primer término de la composición aparecen figuras que representan las edades y estados del hombre; la infancia, la vejez, el matrimonio, el celibato, la enfermedad. Su sentido satírico es evidente, por ejemplo, en la imagen del monje obeso y dado a la bebida, o en el sacamuelas que examina a su paciente. Tras el carromato y la muchedumbre que lo acompaña, se extiende un suave paisaje de valles, ríos y montañas, sobre el que flota, en el horizonte, una neblina evanescente.

Entradas populares